• Home
  • About
    • All posts
    • Music
    • Art
    • Literature
    • Inspiration
    • Environment
    • Film
    • Dance
    • DJ set
    • Philosophy
    • Timeline
    • Useful Links
    • All Study
    • Artist Research
    • Composers
    • Art Exhibitions
    • Literature
    • Music Pieces
    • Places/Institutions
    • History/movements
    • Environment
  • stories
  • classicasobi
  • Signup
Menu

BALSE

amor fati next human
  • Home
  • About
  • flow
    • All posts
    • Music
    • Art
    • Literature
    • Inspiration
    • Environment
    • Film
    • Dance
    • DJ set
    • Philosophy
  • Research
    • Timeline
    • Useful Links
    • All Study
    • Artist Research
    • Composers
    • Art Exhibitions
    • Literature
    • Music Pieces
    • Places/Institutions
    • History/movements
    • Environment
  • stories
  • classicasobi
  • Signup
×

classicasobi

Instagram

Concert 2024-25

Muti and Chicago symphony's Verdi at Carnegie

Kentaro Ogasawara January 28, 2025

Riccardo Muti and Chicago Symphony Orchestra performed Verdi's rare ballet music, The Four Seasons, from I vespri siciliani at Carnegie Hall. It was a heartwarming performance played in the cold winter of New York. Italian maestro Muti has been the music director of the Chicago Symphony Orchestra since 2010, succeeding Barenboim, and has taken up various repertoires, but Verdi is exceptional. The Italian maestro conveyed Verdi to the musicians with a vivid touch and beautifully depicted the world. After the winter dance, the trembling strings reminded me of the melting snow, and the flute was like the dazzling sunlight shining through. The sad longing of the clarinet as summer continues and the autumn oboe solo was nostalgic, reminiscent of the old castle in Mussorgsky's Pictures at an Exhibition. The skills and spirit that Muti and the orchestra have nurtured and inherited over time were vividly unfolded. The theme shifts from the solo to the tutti, then the percussion and brass come in, and each frame is irreplaceable and touches the heart. It was the same with Tchaikovsky's Symphony No. 4 that followed. Like the final scene of a movie, everything blends, is depicted beautifully, and most realistically, disappears, and then ends. The moments were precious and will never come back. The encore was Giuseppe Martucci's Notturno. It was a gentle, sad, and heartfelt performance by 83-year-old Riccardo Muti. In introducing the encore, Muti said that at the time, Toscanini's concert was canceled because he refused to play for fascists. Muti said, "Dictators have no interest in music at all." He continued, "Because culture is the most effective weapon,” Muti and Chicago's cultural struggle continues.

"That lyrical fluency, coupled with a smoothly blended sound, is now a hallmark of the orchestra as it awaits the arrival of Klaus Mäkelä, its designated new music director, in 2027."

in the New York times Review

Carnegie Hall Program

1.21.2025

Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti, Conductor

Program

BELLINI Overture to Norma

VERDI "The Four Seasons" from I vespri siciliani

TCHAIKOVSKY Symphony No. 4

Encore:

Giuseppe Martucci Notturno

ムーティがシカゴ交響楽団とカーネギーでベルディのシチリアの晩鐘の3幕からバレエ音楽、四季を演奏した。それは寒い冬のニューヨークで奏でられた心に染みる演奏だった。イタリアのマエストロ、ムーティはバレンボイムの後に2010年からシカゴ交響楽団の音楽監督となり、さまざまなレパートリーを取り上げてきたが、ベルディは格別だ。イタリアのマエストロは鮮やかなタッチでヴェルディを楽員たちに伝え、その世界を見事に描いて見せる。冬のダンスが終わり、震える弦楽器が雪解けを思わせ、フルートはまばゆい陽光が差し込むようだった。夏が続く中でのクラリネットの切ない憧れと秋のオーボエソロはムソルグスキーの「展覧会の絵」の古城を思わせる郷愁を誘うものだった。ムーティとオーケストラが長い年月をかけて培い、受け継いできた技と精神が鮮やかに展開された。ソロからトゥッティへと主題が移り、打楽器と金管楽器が入り、一コマ一コマがかけがえのない感動を呼ぶ。それはその後のチャイコフスキーの交響曲4番もそうだった。映画のラストシーンのように、すべては溶け合い、美しくもっともリアリスティックに描かれは消え、やがて終わる。その一瞬が二度と戻らない大切な時間だと感じる。アンコールはマルトゥッチのノットゥルノ。83歳のリッカルド・ムーティの優しく悲しげで心のこもった演奏だった。アンコールの紹介でムーティは当時、トスカニーニの演奏会が、ファシストの演奏を拒否したためキャンセルされたと話、独裁者は音楽に全く興味がない。文化こそが最も効果的な武器だからだと語った。ムーティとシカゴの文化的闘争は続く。

Muti and Chicago Symphony

Comment

After Versus, Patrick Higgins palaced his guiter on the middle of the stage. R.I,P David Lynch 1.16.2025

Patrick Higgins / Sound Planetarium

Kentaro Ogasawara January 15, 2025

"David Lynch is dead," Higgins said, and he picked up his guitar and started playing. Higgins' latest work in Brooklyn. It was a cold, tiny, snowy January evening. It was like a sound planetarium twinkling on a dry and chilly night. With An electric guitar and a few effects, Higgins improvised along with The pre-programmed program, which included electronic, drums, and brass sound. I was fascinated by the soundscape, which lasted more than 40 minutes. At times, it felt like liquid metal was being combined through a chemical reaction and reborn as a completely different mineral. Rhythms and melodies appeared and disappeared faintly, but certainly, in the mosaic of his memories and techniques and Higgins' universe created from a single guitar. That was rough, lyrical, and full of expression. I could feel the route of the music we followed from time to time, and it gave me a strong and warm feeling of nostalgia and newness.

「デビット・リンチが死んだ。」ヒギンスはステージに現れるとそういってギターを構え演奏しだした。1月、細かい雪が舞う冬のブルックリンで、ヒギンスの最新作を聴いた。乾いた冷たい空気の夜のブルックリンに瞬く音のプラネタリウムだった。エレクトリックギターと数台のエフェクター。あらかじめ打ち込まれているプログラムには、ドラムやブラスを含む、電子音が含まれていて、ヒギンスの即興と繰り広げられた。時々、液状の金属が化学反応で結合して全く別な鉱物に生まれ変わる様子を目の当たりにするような、40分を超える予想を超えた音のサウンドスケープに魅了された。リズムやメロディは、彼の記憶と技術のモザイクに遠くかすかに、しかし確実に表れては消え、やがて一本のギターから創造されるヒギンスの宇宙は荒々しくリリカルで表現に溢れていたし、私たちがたどってきた音楽の軌跡を感じることが出来て、懐かしさと新しさが入り混じった強く温かい感覚を与えてくれた。

Full live link: ROULETTE: PATRICK HIGGINS & YARN/WIRE

Versus

PROGRAM:

Patrick Higgins - Three Lines of Flight

Patrick Higgins - Versus

Combining composed and written elements with highly-focused lyrical improvisations, VERSUS shows Higgins at his best — bridging styles and innovating new music that is harsh while seductive, intense while inviting, and always unexpected.

Three Lines of Flight” engages a new music in a position of constant threshold — a music forever in-between states of becoming, fleeing from itself, tracing the world of its wake against the world it escapes. The unique instrumentation of double piano and double percussion frames a particular vision of symmetry in this work — a symmetry which will be consistently questioned, exploited, undermined, exaggerated and liberated throughout the performance. The use of complex counterpoint, stubborn unison, solo, duet, trio, and quartet arrangement, as well as electronic interference, push the territory of the traditional ensemble to a fragile and ultimately elastic point of transformation: suggesting other instruments, other modes of being and hearing altogether —towards ecstatic new planes of connectivity. This work is written in three movements, each in its way is situated within a small moment of crisis. Sprung from a particular trap — the question of freedom is posed anew each time. Each movement of the work is an attempt to trace, to articulate, or perhaps to stimulate a way out: a line of escape, a path through the labyrinth. Invention within aporia. Between moments of confinement or definition, a fragile infinitesimal escape: a transition between regimes, a flicker, a brief vibration, the hint or taste or scent of a new path — a potential connection to a new outside.

Venue:ROULETTE










Comment

2025 Met Opera

Kentaro Ogasawara January 5, 2025

Now, the Metropolitan Opera is getting in the best shape after James Levine - New excellent principals, outstanding ensembles and solos even in the tutti, rich and precise tuttis, extensive connections to all top artists, and curious audiences (new and old) in the house. The conditions are about time. The lineup for the rest of this season through 2025 is as follows:

3.4.2025

Fidelio

Following a string of awe-inspiring Met performances, soprano Lise Davidsen stars as Leonore, who risks everything to save her husband from the clutches of tyranny. Tenor David Butt Philip is the political prisoner Florestan, sharing the stage with bass-baritone Tomasz Konieczny as the villainous Don Pizarro, veteran bass René Pape as the jailer Rocco, and soprano Ying Fang and tenor Magnus Dietrich, in his company debut, as the young Marzelline and Jaquino. Bass Stephen Milling sings the principled Don Fernando, and Susanna Mälkki conducts the Met’s striking production, which finds modern-day parallels in Beethoven’s stirring paean to freedom.

3.3.2025

Moby-Dick

Following the haunting Met premiere of his first opera, Dead Man Walking, composer Jake Heggie returns to the company with his 2010 adaptation of Herman Melville’s sea-drenched, heaven-storming epic. A cast of standouts comes together on the decks of the Pequod, with tenor Brandon Jovanovich starring as the monomaniacal Captain Ahab, implacable in his pursuit of the white whale; tenor Stephen Costello as Greenhorn, the opera’s version of Ishmael; baritone Peter Mattei as the even-keeled first mate Starbuck; and bass-baritone Ryan Speedo Green as the Polynesian harpooneer Queequeg. The cast also features soprano Janai Brugger as Pip, tenor William Burden as Flask, and baritone Malcolm MacKenzie as Stubb. Maestro Karen Kamensek takes the podium for a stunning staging by Leonard Foglia that arrives at the Met newly enlarged and refined following acclaimed runs in Dallas, San Francisco, Los Angeles, and Washington, D.C.

3.31.2025

Le Nozze di Figaro

Conductor Joana Mallwitz makes her Met debut leading two extraordinary casts in Mozart’s comic masterpiece. Bass-baritones Michael Sumuel and Luca Pisaroni star as the clever valet Figaro, opposite sopranos Olga Kulchynska and Rosa Feola as his betrothed, the wily maid Susanna. Baritone Joshua Hopkins and bass-baritone Adam Plachetka alternate as the skirt-chasing Count, sopranos Federica Lombardi and Jacquelyn Stucker (in her Met debut) trade off as his anguished wife, and mezzo-sopranos Marianne Crebassa and Emily D’Angelo share the role of the adolescent page Cherubino.

4.29.2024

Salome

Music Director Yannick Nézet-Séguin conducts his first Met performances of Strauss’s white-hot one-act tragedy, which receives its first new production at the company in 20 years. Claus Guth, one of Europe’s leading opera directors, gives the biblical story—already filtered through the beautiful and strange imagination of Oscar Wilde’s play—a psychologically perceptive Victorian-era setting rich in symbolism and subtle shades of darkness and light. Headlining the new staging is soprano Elza van den Heever as the abused and unhinged antiheroine, who demands the head of Jochanaan, sung by celebrated baritone Peter Mattei. Tenor Gerhard Siegel is Salome’s lecherous stepfather, King Herod, with mezzo-soprano Michelle DeYoung as his wife, Herodias, and tenor Piotr Buszewski as Narraboth. Derrick Inouye conducts two performances in May.

4.27.5/1.4.9 Elīna Garanča as Amneris

Aida

Soprano Angel Blue makes her long-awaited Met role debut as the Ethiopian princess torn between love and country, one of opera’s defining roles. Music Director Yannick Nézet-Séguin takes the podium for the New Year’s Eve premiere of Michael Mayer’s spectacular new staging, which brings audiences inside the towering pyramids and gilded tombs of ancient Egypt with intricate projections and dazzling animations. Mezzo-soprano Judit Kutasi, following her 2024 debut in Verdi’s La Forza del Destino, is Aida’s Egyptian rival Amneris, sharing the role with Elīna Garanča, who returns to the Met for the first time since 2020. Leading tenors Piotr Beczała, SeokJong Baek, and Brian Jagde alternate as the soldier Radamès, who completes the greatest love triangle in the repertory. The all-star cast also features baritones Quinn Kelsey, Amartuvshin Enkhbat, and Roman Burdenko as Amonasro and basses Dmitry Belosselskiy, Alexander Vinogradov, and Morris Robinson as Ramfis. Christina Nilsson makes her Met debut in the title role in March, and Alexander Soddy shares conducting duties.

5.12.2024

Antony and Cleopatra

The most recent opera by preeminent American composer John Adams—a glorious adaptation of Shakespeare’s immortal drama—has its Met premiere. Following her debut in the company premiere of Adams’s El Niño in 2024, soprano Julia Bullock stars as the irresistible Cleopatra, one of theater’s most complex and captivating characters, opposite bass-baritone Gerald Finley as the conflicted Antony. Adams himself takes the podium to conduct his lyrical and richly orchestrated score, leading a new staging by groundbreaking director Elkhanah Pulitzer that transports the story of troubled romance and political strife from ancient Rome to the Golden Age of Hollywood in the 1930s. Tenor Paul Appleby is Caesar, who goes to war with Antony, and mezzo-soprano Elizabeth DeShong is Caesar’s sister and Antony’s forsaken wife Octavia.

5.23.2025

The Queen of Spades

Tchaikovsky’s macabre thriller, set against the backdrop of Tsarist Russia, is back in the Met’s atmospheric staging. Soprano Sonya Yoncheva makes her highly anticipated role debut as Lisa, the young woman who embarks on a deadly love affair with the gambling-obsessed officer Hermann, sung by tenor Brian Jagde, also in his role debut. Baritone Igor Golovatenko reprises his moving portrayal of Lisa’s fiancé, Prince Yeletsky, alongside mezzo-soprano Violeta Urmana as the spectral Countess and baritone Alexey Markov as Count Tomsky. Keri-Lynn Wilson conducts the sweeping score.

今、メトロポリタン歌劇場は、ジェイムズ・レヴァインの後、最高の状態になりつつある。新しい優秀なプリンシパル、トゥッティでも傑出したアンサンブルとソロ、豊かで正確なトゥッティ、トップアーティストとの幅広いつながり、そして好奇心旺盛な観客(新旧問わず)など、状況はまさに時宜を得ている。今、メトロポリタンオペラにこない理由がよくわからない。今シーズンの残り2025年のラインナップは次の通り。

フィデリオ

メトロポリタン歌劇場での一連の感動的な公演に続き、ソプラノのリーゼ・ダヴィドセンが、暴政の魔の手から夫を救うためにすべてを賭けるレオノーレ役で主演する。テノールのデイヴィッド・バット・フィリップが政治犯フロレスタン役で、悪役ドン・ピツァロ役のバスバリトンのトマシュ・コニエチュニー、看守ロッコ役のベテランバスのルネ・パーペ、そしてソプラノのイン・ファンと、これが同劇場デビューとなるテノールのマグヌス・ディートリッヒが若きマルツェリーネとヤキーノ役で共演する。バスのスティーブン・ミリングが信念を持ったドン・フェルナンド役を歌い、スザンナ・マルッキがメトロポリタン歌劇場の印象的な演出を指揮する。この演出は、ベートーヴェンの感動的な自由への賛歌に現代的類似点を見出すものである。

モビー・ディック

作曲家ジェイク・ヘギーは、自身の初オペラ『デッドマン・ウォーキング』のメトロポリタン歌劇場での初演で印象に残る後、ハーマン・メルヴィルの海と天を揺るがす大作の2010年の翻案で同劇団に戻ってくる。ピークォド号のデッキには、一流のキャストが集結。テノールのブランドン・ジョバノヴィッチが、執拗に白鯨​​を追い求める偏執狂のエイハブ船長役で主演し、テノールのスティーブン・コステロがオペラ版のイシュマエルであるグリーンホーン役、バリトンのピーター・マッテイが冷静な一等航海士スターバック役、バスバリトンのライアン・スピード・グリーンがポリネシアの銛打ちクィークェグ役で出演。また、ソプラノのジャナイ・ブルッガーがピップ役、テノールのウィリアム・バーデンがフラスク役、バリトンのマルコム・マッケンジーがスタッブ役で出演する。マエストロのカレン・カメンセクが指揮台に立ち、ダラス、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ワシントン D.C. での絶賛された公演の後、新たに拡張され改良されたメトロポリタン歌劇場で上演されるレナード・フォリアによる見事な演出を披露する。

フィガロ

指揮者のジョアナ・マルヴィッツは、モーツァルトの喜劇の傑作で、2人の素晴らしいキャストを率いてメトロポリタン歌劇場に初登場。バスバリトンのマイケル・スミュエルとルカ・ピサローニが、聡明な従者フィガロ役で主演し、ソプラノのオルガ・クルチンスカとローザ・フェオラが婚約者のずる賢い女中スザンナ役で対峙する。バリトンのジョシュア・ホプキンスとバスバリトンのアダム・プラチェトカが、スカートを追う伯爵役で交互に出演し、ソプラノのフェデリカ・ロンバルディとジャクリーン・スタッカー(メトロポリタン歌劇場に初登場)が、悲嘆に暮れる伯爵の妻役を交代で演じ、メゾソプラノのマリアンヌ・クレバッサとエミリー・ダンジェロが、思春期の小姓ケルビーノ役を分担する。

サロメ

音楽監督ヤニック・ネゼ=セガンが、シュトラウスの白熱した一幕悲劇のメトロポリタン歌劇場初公演を指揮する。同劇団では20年ぶりの新演出となる。ヨーロッパを代表するオペラ監督のひとり、クラウス・グースは、オスカー・ワイルドの美しく奇妙な想像力を通してすでにフィルタリングされている聖書の物語に、象徴性と微妙な光と闇の陰影に富んだ、心理的に鋭敏なヴィクトリア朝時代の設定を与える。新演出の主役は、虐待を受け精神を病んだアンチヒロインで、ヨカナーンの首を要求するソプラノのエルザ・ファン・デン・ヘーファーで、高名なバリトンのペーター・マッタイが歌う。テノールのゲルハルト・ジーゲルがサロメの好色な継父ヘロデ王、メゾソプラノのミシェル・デヤングが妻ヘロディア、テノールのピオトル・ブシェフスキがナラボト役を務める。デリック・イノウエは5月に2回の公演を指揮。

アイーダ

ソプラノ歌手のエンジェル・ブルーが、オペラの代表的な役柄のひとつである、愛と祖国の間で引き裂かれるエチオピアの王女役で待望のメトロポリタン歌劇場デビューを果たす。音楽監督ヤニック・ネゼ=セガンが、マイケル・メイヤーによる壮大な新演出の大晦日プレミアに登壇。精巧な投影と目もくらむアニメーションで、観客を古代エジプトのそびえ立つピラミッドや金色の墓の中に誘う。メゾソプラノ歌手のユディット・クタシは、2024年にヴェルディの『運命の力』でデビューし、アイーダのライバルであるエジプト人アムネリス役を、2020年以来初めてメトロポリタン歌劇場に戻ってくるエリーナ・ガランチャと分担する。一流テノールのピオトル・ベチャワ、ソクジョン・ペク、ブライアン・ヤグデが交互に兵士ラダメス役を演じ、レパートリー中最大の三角関係を完成させる。オールスターキャストには、バリトンのクイン・ケルシー、アマルトゥフシン・エンフバト、ローマン・ブルデンコがアモナスロ役、バスのドミトリー・ベロッセリスキー、アレクサンダー・ヴィノグラドフ、モリス・ロビンソンがラムフィス役で出演する。クリスティーナ・ニルソンは3月に主役でメトロポリタン歌劇場デビューを果たし、アレクサンダー・ソディが指揮。

アントニーとクレオパトラ

著名なアメリカ人作曲家ジョン・アダムスによる最新オペラ、シェイクスピアの不朽の名作の見事な翻案が、メトロポリタン歌劇場で初演される。2024年にメトロポリタン歌劇場で初演されたアダムスの『エル・ニーニョ』でデビューしたソプラノ歌手のジュリア・ブロックが、演劇界で最も複雑で魅惑的な登場人物の一人である魅力的なクレオパトラ役で主演し、葛藤するアントニー役のバリトン歌手ジェラルド・フィンリーと共演する。アダムス自らが指揮台に立ち、叙情的で豊かに編曲された楽曲を指揮する。画期的な演出家エルカナ・ピューリッツァーによる新たな演出は、問題を抱えた恋愛と政争の物語を古代ローマから1930年代のハリウッド黄金時代へと移す。テノールのポール・アップルビーはアントニーと戦争をするシーザー、メゾソプラノのエリザベス・デショングはシーザーの妹でアントニーに見捨てられた妻オクタヴィアを演じる。

スペードの女王

帝政ロシアを背景にしたチャイコフスキーの不気味なスリラーが、メトロポリタン歌劇場の雰囲気ある舞台に戻ってきました。ソプラノのソニア・ヨンチェヴァは、ギャンブルに取り憑かれた将校ヘルマンとの致命的な恋愛に乗り出す若い女性リサ役で待望のデビューを果たします。テノールのブライアン・ヤーグデが歌い、これも初出演。バリトンのイゴール・ゴロヴァテンコは、リサの婚約者エレツキー公爵の感動的な演技を再び演じ、メゾソプラノのヴィオレッタ・ウルマーナが幽霊のような伯爵夫人役、バリトンのアレクセイ・マルコフがトムスキー伯爵役を演じます。ケリー・リン・ウィルソンが壮大な音楽を指揮する。

そうです。by classicasobi

Comment

メトでオペラをみるということ/MetOperaExperience

Kentaro Ogasawara December 26, 2024

人生に悩みはつきものだ。そしてオペラはあなたの心の闇に入り込みあなたを飲み込む。そしてオーケストラのサウンドはその闇を取り除く。

メトロポリタン歌劇場でシュトラウスの影のない女の公演が6回あり終わった。休憩含め4時間のオペラだ。演奏会とオペラは全く違う面白さがある。普段ヘッドフォンやオーディオで素晴らしい音を体験していても、3800人が一度に体験できる箱の中で自分が作品の一部になるということだ。そして彼らは自分の心と体と楽器だけで作品に命を吹き込み、それを聴き手は同時体験している。他人の不幸を犠牲に自分の幸せを手に入れるこの世に、シュトラウスは、自己犠牲の代わりに夫を救い、うまくいっていない他のカップルも幸せになる話を1919年、第一次世界大戦開戦の翌年に初演。

これは3幕で命の水を飲まないと決める前カイザリンの一節。

Doch weich' ich nicht!

Mein Platz ist hier in dieser Welt.

Hier ward ich schuldig,

hierher gehör' ich.

Wo immer du

dich birgst im Dunkel –

in meinem Herzen

ist ein Licht,

dich zu enthüllen!

Ich will mein Gericht!

Zeige dich, Vater!

Mein Richter, hervor!

私は諦めない。

私の居場所はこの世界のここにある。

ここで私は罪を犯した。

ここが私の居場所。

あなたがどこにいても

暗闇に隠れて

私の心の中に

光があります

あなたを明らかにする

私を裁いて

姿を現してください、お父さん!

私の裁きよ、現れて!

But I will not give in!

My place is here in this world.

Here I became guilty,

here I belong.

Wherever you

hide in the darkness –

in my heart

there is a light

to reveal you!

I want my judgment!

Show yourself, father!

My judge, come forward!

この音を生で浴びると打ちひしがれる。そのあと彼女は本音を語り救われる。最後の公演を見る前の日、この一節だけ10回以上歌詞をみながら聴いた。それを手に入れれば私は救われる。それでも、誰かの命や幸せを犠牲にしてもそれをしない、取らない。この作品ができたのは100年前だ。しかし、見ていて今と何も変わらない社会現象を描いている。自分が助かるために魔女を連れて、うまくいっていない人間の夫婦の家に行き、嫁を口説いて自分が助かろうという話だ。3回見に行ったし3週間よく聴いた結果、闇や光、オペラで起こる現象が自分の現実世界と同じことだと気が付いた。カイコバードの闇は、愛する人がいて、その人と幸せになろうとするために生じる周りの犠牲だ。不倫をしているカップルは見たほうがいい。赤いハヤブサ、影、命の水。石になる夫、一人だけ名前がある人間の夫。こういった象徴は自分の人生にも出てくる。メトロポリタン歌劇場オーケストラと歌手たちが繰り広げるシュトラウスの4時間にもがき、打ちのめされ、さまよった結果、救われた。これがその公演で作品の一部になるということだ。大体のお客さんはセットや歌手の姿を、もう少し好きになると歌を見る。しかし、その世界を体験できるのは、その心理をオーケストラが全体を描いているからだ。オペラ歌手が目の前に来て、自分の歌詞だけ歌うのをみても、ただのおかしい人にか見えないだろう。この一節では「私はこの世界に存在し、私は罪を犯し、それでもここが私の居場所」とカイザリンが歌う。音楽はほぼついていないが、オーボエが彼女の闇を映す。絵を見るように明らかにカイザリンの苦悩が伝わって、そこにカイコバードのティンパニやブラスの薄暗いテーマ。彼女が闇の帝王の娘で彼女が見つけた光を支配しようとする。人の心理を音で描いている。一番驚いたのは3幕の始め、染め物屋の夫が、帰ってきてビールを飲むシーンがあるが、クラリネットが「ゴクゴク」という音を演奏していた。作家、ホフマンスタールの世間心理発見物語にシュトラウスの見事で壮大な音楽。そしてありふれた話。自分の気持ちを見つめ、意識を行動に変え、暗闇から光を取り出し、道案内をしてくれる。オペラとはそういう物だ。

影のない女 / 対訳

12.19.2024

Metropolitan Opera

RICHARD STRAUSS

Die Frau ohne Schatten

CONDUCTOR

Yannick Nézet-Séguin

NURSE

Nina Stemme

SPIRIT MESSENGER

Ryan Speedo Green

EMPEROR

Russell Thomas

EMPRESS

Elza van den Heever

DYER'S WIFE

Lise Lindstrom

BARAK, THE DYER

Michael Volle

Opera penetrates your soul's darkness and consumes you, and then the orchestral sounds take it away.

Six performances of Strauss's Die Frau ohne Schatten have just finished at the Metropolitan Opera. It's a 4-hour opera, including breaks. Concerts and operas have completely different appeals. Even if you usually experience great sound with headphones or audio, you become part of the work in a box that 3,800 people can experience simultaneously. In this world where people sacrifice the misfortune of others to obtain their happiness, Strauss's opera Saving Her Husband Instead of Self-sacrifice and Helping Other Unhappy Couples to Become Happy premiered in 1919, the year after the outbreak of World War I.

This is a passage from Act 3 where Kaiserin decides not to drink the water of life.

Doch weich' ich nicht! (Open by another window)

Mein Platz ist hier in dieser Welt.

Hier ward ich schuldig,

hierher gehör' ich.

Wo immer du

dich birgst im Dunkel –

in meinem Herzen

ist ein Licht,

dich zu enthüllen!

Ich will mein Gericht!

Zeige dich, Vater!

Mein Richter, hervor!

But I will not give in!

My place is here in this world.

Here I became guilty,

here I belong.

Wherever you

hide in the darkness –

in my heart

there is a light

to reveal you!

I want my judgment!

Show yourself, father!

My judge, come forward!

In her live, I was devastated. Afterward, she told her true feelings and was saved. The day before the last performance, I listened to this passage more than 10 times while looking at the lyrics. If I could get it, I would be saved. But even if it meant sacrificing someone else's life or happiness, I wouldn't do it or take it. This work was created 100 years ago. However, watching it depicts a social phenomenon no different from today. To save herself, she takes a Witch to a Human couple who are not getting along and tries to woo the bride to save himself. After seeing it three times and listening carefully for three weeks, I realized that the opera's darkness, light, and phenomena are the same as my absolute world. The darkness of the Kaikobad is the sacrifice of those around you that occurs when you have someone you love and try to be happy with that person. Couples who are having an affair should watch it: the red falcon, the shadow, the water of life. The husband who turns to stone is the only human with a name. These symbols also appear in my own life. I struggled, was overwhelmed, and wandered through the four hours of Strauss performed by the Metropolitan Opera Orchestra and singers, and I was saved. It means to be part of the work at the performance. Most audiences watch the singers when they like the set and the singer more. However, they can experience it because the orchestra portrays psychology. If an opera singer came in front of you and sang, you would think she was crazy.

On the link, Kaiserin sings, "I exist in this world, I have committed sins, and yet this is where I belong." There is almost no music, but the oboe reflects her darkness. Kaiserin's suffering is conveyed as if looking at a painting, followed by the dark theme of Kaikobad, timpani, and brass. She is the daughter of the darkness and tries to control the light she has found. Human psychology is shaped by sound. The most surprising thing was that at the beginning of the 3 act, there is a scene where the dyer's husband comes home and drinks beer, and the clarinet plays the sound of "gulping". Strauss's magnificent music is a story of the discovery of the psychology of the world by the writer Hofmannsthal. And it is an ordinary story. Opera is about looking at your feelings, turning consciousness into action, bringing light to darkness, and showing you the way.

音の宇宙。彼らの意思が作品に命を吹き込む。

A universe of sound. Metropolitan Opera brings life to the piece.

コンサートマスターのデビットは3幕でとても長いソロがある。その楽譜をお客さんとみていた。Concertmaster David, has a very long solo in Act 3, was looking over his part with the audience.

デビットとマルーンのサイン。Autograph of David, Concertmaster, and Fulte, Maron Anis Khoury

友人が撮った最後の集合写真。もうこのキャストでは二度と見ることが出来ない。

The last group photo taken by my friend. We'll never see this cast again.

マルーン。この人がいなければ、オペラをこんなに良く聴こうとはしなかっただろう。

Maroon. Without him, I would never have listened to opera so well.

by classicasobi

Comment

Asmik Grigorian @Carnegie / 歌姫@カーネギー

Kentaro Ogasawara December 13, 2024

Asmik Grigorian and Lukas Geniušas came to Carnegie Hall. The venue is an underground 600-seat venue shaken from the subway vibrations. The program is Tchaikovsky and Rachmaninoff. The first and second halves are entirely different worlds. Both are dark and sad songs, but it's December, winter in New York. Asmik wore a leopard costume, and Lukas was dressed like a wild animal tamer. Since Mesto and Salome at Salzburg in 2018, their overwhelming presence has swept Europe. Is this the standard in Europe? When the two appeared, there was a storm of bravos. Tchaikovsky, who was fascinated by the joys and pains of love in late 19th century Russia, Pushkin, Tolstoy, and even enthusiastic lovers of the middle and aristocratic classes, were more interested in whether the poems he wrote evoked a strong personal response in himself than in their artistic qualities. Therefore, the world that Asmik and Lukas unfolded was a personal confession that genuinely resonated with the message of the poems. Rachmani wrote a letter to the poet who selected the poem, saying that he would not play the music unless it were sad.

The second half is also wonderfully dark. And it is on a larger scale than Tchaikovsky. So, it is even higher in magnitude than Tchaikovsky's forte. A massive mass of emotion changes shape in slow motion before your eyes; before you know it, it is booming. Detox. Rachmaninoff was also a lyricist, writing about 85 songs in Russia. Still, Asmik sang the moving melodies with his rich vocals, and Lukas created the world with his outstanding skill. Asmik selected Rachmaninoff's songs in the order of their composition, starting with two from Opus 4, which the composer published in 1893. This is an early work that Rachmani composed in his late teens.

"In the Silence of the Secret Night" is the earliest work, composed around 1892 when he was a student at the Moscow Conservatory. It is a magnificent example of passionate Russian lyric poetry. At the beginning, the piano introduces a gentle and beautiful descending motif, which resonates as the singer enters, and at the climax, the piano thunders with a significant chord. "Beautiful maiden, do not sing to me" is set to a poem by Pushkin, and Rachmaninoff, inspired by the reference to Georgian song, renders it with an exotic melisma in the style of Russian orientalism, influenced by Borodin. The final moment is terrific when the singer slowly descends from a high pianissimo note to a melancholic, swaying melody reprised by the piano. There are countless examples, but Lucas created a presence throughout the piece, experiencing Asmik's confession in that world. At times, Lucas' center of gravity leaned far to the left, enveloping Asmik's intense emotional upsurge like a grand orchestral climax. The weight of Lucas' piano tone was as heavy as Kissin's, and his rendering had the same scent as Julius Drake, Malcolm Martinu, Helmut Deutsch, and other great accompanists of the past. He has the unique drama of songs in a supernatural way. It seems that his parents and those before him were all pianists. A tour of Japan is planned for 2025, so I'm looking forward to it. I was truly fascinated and felt a great power in Asmik's presence, but not a single tear fell. It was just fun. And they were also enjoying their first Carnegie recital and our time together. Asmik received a second large bouquet of roses, shouted thank you loudly, and disappeared to the other side of the stage as the audience gave mighty applause until the end. It's been a long time since the diva appeared in New York.

アスミク・グレゴリアンとルーカス・ゲニウシャスがカーネギーにやってきた。べニューは地下の600席。地下鉄がぶるぶるくる。プログラムはチャイコとラフマニノフ。前半と後半で全く違う世界。どっちも暗くて悲しい曲ばかりだが、12月、冬のニューヨーク。アスミクはレオパードの衣装で、ルーカスはまるで猛獣使いのような装い。2018年ザルツでメストとサロメ以来、ヨーロッパを席巻してきた圧倒的なプレゼンス。これがヨーロッパのスタンダードか!2人が登場するとブラボーの嵐。愛の喜びと苦しみの19世紀後半のロシア、プーシキン、トルストイから中流階級や貴族階級の熱心な愛好家まで魅了したチャイコフスキーは作った詩の芸術資質よりも、それが自分の中に強い個人的な反応を呼び起こすかどうかに関心があったそうだ。そのため、アスミクとルーカスの繰り広げる世界は詩のメッセージに心から共感し、個人的な告白になっていた。ラフマニは彼のために詩を選んだ詩人に悲しくないと曲をかけないと手紙を出したそうだ。後半も素晴らしく暗い。そしてチャイコよりスケールがでかい。だから、チャイコのフォルテより一段とマグニチュードが上だ。巨大な感情の塊が目の前でスローモーションで形を変えながら、気が付いたらドーンと鳴っている。デトックス。ラフマニノフは作詞家でもあり、ロシア時代を通じて85曲ほど書いているが、アスミクはその感動的なメロディーを豊かなボーカルで歌い、ルーカスは卓越した技量で、その世界を創造する。アスミクはラフマニノフの歌曲を作曲順に選曲し、作曲家が1893年に発表した作品4から2曲で始めた。これはラフマニが10代後半だった頃に作曲した初期のもの。「秘密の夜の静寂の中で」は最も初期の作品で、彼がモスクワ音楽院の学生だった1892年頃に作曲された。情熱的なロシアの抒情詩の見事な例である。冒頭、ピアノが優しく美しい下降モチーフを導入し、歌手が登場するとそのモチーフが響き渡り、クライマックスではピアノが大きな和音で轟かせる。「美しい乙女よ、私に歌わないで」は、プーシキンの詩につけられており、ラフマニノフは、グルジアの歌への言及からヒントを得て、ボロディンの影響がみられるロシア東洋主義スタイルのエキゾチックなメリスマでそれを表現した。特に最後の瞬間は素晴らしく、歌手がピアニッシモの高音からピアノのメランコリックな揺れるメロディーのリプライズにのってゆっくりと下降する。あげるときりがないが、ルーカスは終始、気配を作り出し、その世界の中でアスミクの個人的な告白を体験していた。時にルーカスの重心は左に大きく傾き、壮大なオーケストラのクライマックスのように、アスミクの激しい心の高まりを包み込んでいた。そしてルーカスのピアノの音色の重さはキーシンのように重たく、彼のレンダリングはジュリアス・ドレイクやマルコム・マルティヌーやヘルムート・ドイチェら、歴代の名伴奏たちと同じ匂いがした。歌曲が持つ独特のドラマを超天然で彼は持っている。親やその前もみんなピアニストのようだ。2025年には日本ツアーも予定されているので、楽しみだ。心から魅了されていたし、アスミクの存在に大きな力を感じたが、涙が一粒もこぼれなかった。ただただ、楽しかった。そして、彼らも彼らにとって初めてのカーネギーと私たちの時間をただただ満喫していた。アスミクは2つめの大きなバラの花束を受け取り、大きな声でサンキューと叫さけぶと、聴衆が最後まで力強い拍手を送り続ける中、ステージの向こう側に消えていった。久々にディーバがニューヨークに現れた。

Asmik Grigorian, Soprano
Lukas Geniušas, Piano
At Carnegie Hall 12.12.2024
Program
TCHAIKOVSKY "Amid the din of the ball," Op. 38, No. 3
TCHAIKOVSKY "Again, as Before, Alone," Op. 73, No. 6
TCHAIKOVSKY "None but the Lonely Heart," Op. 6, No. 6
TCHAIKOVSKY "A tear trembles"
TCHAIKOVSKY Romance in F Minor, Op. 5
TCHAIKOVSKY Scherzo humoristique, Op. 19, No. 2
TCHAIKOVSKY "I bless you, forests," Op. 47, No. 5
TCHAIKOVSKY "Do not Ask," Op. 57, No. 3
RACHMANINOFF "In the silence of the secret night," Op. 4, No. 3
RACHMANINOFF "Oh, Do Not Sing to Me, Fair Maiden"
RACHMANINOFF "Child, thou art as beautiful as a flower," Op. 8, No. 2
RACHMANINOFF "The Dream," Op. 8, No. 5
RACHMANINOFF "Spring Waters," Op. 14, No. 11
RACHMANINOFF "Oh, do not grieve!" Op. 14, No. 8
RACHMANINOFF "I wait for thee," Op. 14, No. 1
RACHMANINOFF Prelude in G-sharp Minor, Op. 32, No. 12
RACHMANINOFF Prelude in D-flat Major, Op. 32, No. 13
RACHMANINOFF "Twilight," Op. 21, No. 3
RACHMANINOFF "How fair this spot," Op. 21, No. 7
RACHMANINOFF "Let Us Rest," Op. 26, No. 3
RACHMANINOFF "Dissonance," Op. 34, No. 13

by classicasobi

Comment

トン・コープマン@NYP

Kentaro Ogasawara December 12, 2024

12.11.2024

New York Philharmonic 12.11.2024

Handel’s Messiah

Ton Koopman, Conductor

Maya Kherani, Soprano

Maarten Engeltjes, Countertenor

Kieran White, Tenor

Klaus Mertens, Bass-Baritone

Musica Sacra

ニューヨークフィルにトン・コープマンがやってきてヘンデルのメサイアを指揮した。会場には奥さんの姿も見えた。コープマンはモーツアルト以降の作品を演奏しないそうだ。実際初めてライブを体験して、ブリュッヘンの様にシャープな指揮。熟練の職人が天ぷらを揚げる様に、まずタイミングが早い。ニコニコしていて目が鋭い。音色が自然で大変変化に富んでいた。アカンパニャートのコンティヌオがチェロとバス一本ずつ。後、アリアでチェロトゥッティ、よくあっていてさすがホームのフィル。2vlの音色も1と違う。ビオラのダイナミックな動き。見事なトランペットのファンファーレに続くバイオリンの輝く音色。ヘンデルの見事なオーケストレーション。最後のフーガも壮大。歌手たちの喉と歌声も見事。今80歳のコープマンの活き活きした音楽作りを体験できて幸せ。

by classicasobi

Comment

ベルリン古楽アカデミー@92sty

Kentaro Ogasawara December 12, 2024

12.3.2024

Akademie für Alte Musik Berlin

at 92nd Steet Y

Xenia Löffler, baroque oboe; Georg Kallweit, concertmaster and solo violin

J.B. Bach, Orchestral Suite No.1 in G Minor for solo violin, strings and continuo

Telemann, Quintet for two violins, two violas and continuo in E Minor, TWV 44:5

J.S. Bach, Concerto for oboe, strings and continuo in G Minor, BWV 1056(R)

Telemann, Overture from Burlesque de Quixotte, TWV 55:G10

J.S. Bach, Concerto for oboe and violin, strings and continuo in C Minor, BWV 1060(R)

Thank you so much for coming @akamus_berlin to @92ndstreety also thank you so much for having wonderful program to us. Herz und Mund und Tat und Leben. Danke Schoenberg Katharina Litschig, Cello to have all autographs for the program book. 1st one, Bach’s cousin, JS copied as the same as I record today’s memory.


またなんというものを見てしまったんだ。ムーティも言ってたが現代特に都市に住む人間はどんどん退化している。この方たちはモーゼが海を2つに割って救いの道を切り拓いた時も様に、大地に振動を起こし、空に光を風を巻き起こし、人間の見えないが誰もが持っている喜怒哀楽を呼び起こし、バッハのいとことバッハの当時のライバルとバッハを演奏した。バッハのいとこの曲でゲオルグ・カエルヴァイトのソロヴァイオリンが痺れるくらいいいはずしかたをする。そこは1700年のバッハの生地、アイゼナッハだった。今日もタイムトラベルだ。金曜のシュトラウスから200年前。テレマンは見事に色とりどりで勢いがまるで違う。数年バッハの先輩でめちゃ人気だったし、ハンブルクでいい仕事もつけた。賢いピカソタイプ。しかしバッハは違う。人間を描いている。人の心そのものだ。ベルリン古楽のみなさんに十数年かかったが教えて頂きました。プレイが上手いとか楽しいとかそういう問題じゃない。心の波を整えて聴こえて来る音楽を耳と心と体で通り過ぎるように聴いて見ると見えて来る景色がある, 感じる音楽の力がある。アンサンブルは特にハープシコードの終止前の装飾が絶妙、両サイドに展開する楽器の最後のばらーっとした音色。風に揺られて冬の街路樹から枯れ葉がバラバラ落ちる様な。クセニアのオーボエは雪解けの春のカエルのよう、光を浴びて鳴く。岩から滲み出る雪解け水の様に涙が溢れた。92yでお目にかかれたのも良かった。それにしてもgmollのコンチェルトはなんだったんだ。ブルックナーやマーラーの死生観と似ているがもっと身近。人の心のひだに暖かく触って来る。バッハは人の心に近い。そして帰りのニューヨークの地下鉄はゴルゴダの丘の様だった。#akamus #GeorgKallweit #XeniaLöffler Danke alle. バッハに会えた。

by classicasobi

Comment

チェコ音楽100周年@カーネギー2

Kentaro Ogasawara December 7, 2024

2.5.2024

Czech Philharmonic at Carnegie Hall

Semyon Bychkov, Chief Conductor and Music Director

Daniil Trifonov, Piano

Lyubov Petrova, Soprano

Lucie Hilscherová, Mezzo-Soprano

Dmytro Popov, Tenor

David Leigh, Bass

Daniela Valtová Kosinová, Organ

Prague Philharmonic Choir

Lukáš Vasilek, Choirmaster

Program

DVOŘÁK Piano Concerto

JANÁČEK Glagolitic Mass

彼らにとってドボルジャークやヤナーチェクはイタリア人がパスタを食べるように自然だ。彼らはそのレシピを変えず世代を超え守ってきた。一日前のマーラーでは楽員たちの意識や考え、息遣いが伝わってきて、それぞれの歌い方の違いも楽しめたが、このプログラムは彼らの血で演奏され、オーボエは鳥のように鳴き、コントラバスは小川に回る水車の様で弦楽器は風の模様だった。その時と土地の匂いがする。収穫を待つ小麦が夕日に照らされて黄金に輝く。トリフォノフは相当個性的だが、チェコフィルの天然ドボルジャークでも彼の個性は同じく輝き、溶け合い、満席のカーネギーの聴衆を特別な気持ちにさせてくれた。ヤナーチェクのグレゴルミサはスラブ人最古の言葉、グラゴル語で歌われ生々しかった。オーケストラの音色かどうか忘れてしまうほど、楽器がその世界と溶け合って、合唱、歌手たちの言葉、歌。祖国の独立と恋人への情熱、73歳のヤナーチェクの野心を感じる。ヤナーチェクは無宗教で、「敷石の下の墓、祭壇の上の骨、絵画の中の拷問と死。教会は死の本質。」と言っていたそうだが、オーケストラが繰り広げる世界はベルリオーズ、ブラームス、ベルディにつながる神秘とドラマで、純粋な自然とスラブ民族愛を感じた。教会は巨大な森の天蓋、羊の群れや鐘の響き、合唱は民衆の歌、ソプラノは天使のような少女の声。まるでゴッホの絵が音になったようだ。

合唱も全員連れてきて、チェコ音楽祭がニューヨークのカーネギーホールで開催されて、ヤナーチェクのグレゴルミサを公演した。

プラハでチェコフィルの会員さん。このためわざわざ来たらしいが、グラゴル語で書かれミサは何を言っているかわからないといっていたが、ウクライナの友人は全てわかったそうだ。何人というより、宇宙人なのかどうか。

こちらもチェコの方で、ビシュコフのサインをいただき、みんなでみおくった。マエストロの一日も早い回復と益々の活躍が楽しみだ。ヤナーチェクのオペラをメットでお願いします。

まったかいあった。ビシュコフのオートグラフ。この筆跡から彼の人柄や音楽性を感じる。

by classicasobi


Comment

チェコ音楽100周年@カーネギー

Kentaro Ogasawara December 7, 2024

12.4.2024

Czech Philharmonic at Carnegie Hall

Semyon Bychkov, Chief Conductor and Music Director

Gil Shaham, Violin

DVOŘÁK Violin Concerto

G. MAHLER Symphony No. 5

Encore:

J. S. BACH Gavotte en Rondeau from Violin Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 (Gil Shaham)

10年ごとに4で終わる年に開催される「チェコ音楽100周年記念年」の終了を祝って、ビシュコフとチェコフィルがカーネギーホールにやってきた。そして、アメリカの巨匠ギルシャハムのドボルジャークのバイオリン協奏曲を聴いた。こんなに幸せでいいのか戸惑うほどうまかったし面白かった。シャハムは公演に集まった友達とサッカーをしているようだった。ソロエピソードでは見事な演奏、トゥッティで流れがオケに移ると、中央に近寄ってパスを渡し、そしてまた受け取るとあらゆる方向に駆け抜け見事に技をきめる。はじめのカデンツの終わりにカーネギーのドームの天井まで音色が駆け上がって行って頭が真っ白に、そして、アンコールのガボットではゆったりとした音の膜が隅々まで満たされた。指揮者のビシュコフを最後に聴いたのは、北ドイツとダフネをやった時だった。今回はマーラー5番。9月に腰の手術を受けまだ痛みが続いているようだが素晴らしい指揮だった。マーラーの面白さはその文脈が変化し続けそれ自体が継続的に解体されていく。ビシュコフは心のこもった指揮ぶりは彼らから温かな音の豊かさを引き出し音楽を繋いでいく。バーンスタインはマーラーを現代生活の偉大な音楽の鏡といったが、チェコフィルの楽員たちの意識や呼吸は、マーラーの変わり続ける流れの中で訪れたことがないプラハやモラビアの今を伝えていた。この数週間に6つの異なるオーケストラを聴く機会に恵まれたが、チェコフィルを聴けたことは自分の物差しをもう一度考え直す機会を与えてくれたようだった。

ステージにはチェコの国旗も

by classicasobi

Comment

Met brings Strauss back / 影のない女@メット

Kentaro Ogasawara December 1, 2024

Met brings Strauss back to New York

Metropolitan Opera 11.29.2024

RICHARD STRAUSS

Die Frau ohne Schatten #1

CONDUCTOR

Yannick Nézet-Séguin @nezetseguin

NURSE

Nina Stemme

SPIRIT MESSENGER

Ryan Speedo Green @speedogreen

EMPEROR

Russell Thomas @travlingtenor

EMPRESS

Elza van den Heever @elzasoprano

DYER'S WIFE

Lise Lindstrom @liselindstromsoprano

BARAK, THE DYER

Michael Volle @michaelvolleofficial

@metopera @metorchestra @maroon.ak

メットでシュトラウスの影のない女が始まった。ピットで楽譜を見せてくれているのは、勤続11年目のマルーンだ。いつもご苦労様です。ホフマンスタールと4作目、1919年にウィーンで初演。神秘とロマンに満ちた愛と慈しみを壮大なオーケストレーションと共に歌い上げていく。休憩2回4時間。ニューヨークからシカゴの飛行時間だ。演奏会に3回行ったくらいの満足感。中々奇抜な物語にシュトラウスの巧みな管弦楽と歌曲の数々が繰り広げられるが、カペルマイスター、ヤニックのぼうが素晴らしく、どのテーマとアンサンブルにも彼の個性とオーケストラが良く反応して、目まぐるしく変わる表現を透明で遊びと迫力に溢れた音楽の流れで、一瞬でもオペラの面白さから意識が逸れることがなかった。時に両腕をブラスに構えて顔をブルブル振ってブラスが鳴る。彼は影そのものでメットオーケストラそのものなのだ。シュトラウスがサロメやエレクトラ、薔薇の騎士、アリアドネなどで喜怒哀楽を音楽にして来た技がこのオペラにはふんだんに盛り込まれていて、それら一つ一つにヤニックとオケの呼吸や興味が伝わっていた。例えばフルートは魔法、夫の慈愛、妻や皇后などなど様々な感情表現に歌の伴奏やソロで演奏されるが、それぞれ音色も表現も違って面白い。クラリネットは、ほんの少しそのフレーズの最後に加わる音色さえクリアで存在感に溢れていてシュトラウスの面白さをより知ることができる。バイオリンとチェロに長い独奏があり、いつのまにか物語に引き込まれていく。ヤニックのぼうが澱みない流れを作りシュトラウスがメットに蘇る。弦は時に毒毒しく、時に黄金に、クリスタルに、木管のリードもばっちり。ハープや打楽器のバランス。バンダの効果もよく考えられていたが、オルガンと一部の声はスピーカーからでていて残念。予算か。歌手はみんな素晴らしかったが、リンドストロームはブリュンヒルデの様だった。おばちゃんたちも、あれは妻ではないと。まあ最初の挨拶の様なものだ。バンデンヒーバーはサロメの様だった。ラッセルトーマスが張りがあっていい声だった。しかしヤニックのシュトラウスはベルリオーズが聴きたくなる。2幕のチェロのソロの音色がハウスいっぱいに鳴り響いた時、20年以上通って来たこの場所にアットホームな居心地の良さ感じた。

Elza van den Heever as Kaiserin

バンデンヒーバーはディーバと呼ぶにはあまりにも身近な存在。気取りがないのに歌は抜群。

メットオーケストラ、コンサートマスターのデビットとチェロのラファエル。どのソロもすばらしかった。

Orchestra 

1919年、1次大戦開戦の翌年にウィーンで初演された。1幕ダイクの慈愛のテーマ。

Vocal Score

by classicasobi

Comment

コンサートマスター、エシュケナジーのバイオリンソロやトゥッティでバイオリンの箱の中が、コーーーーーーーっと鳴っていた。物凄くすっきりします。

New Titan@Carnegie Hall

Kentaro Ogasawara December 1, 2024

Jansons did the same program with Wiener Philharmoniker in 2005. The combination of the last of Schoenberg and the beginning of Mahler's Symphony No. 1 sounded connected when played consecutively. Makela used the Vienna Universal edition. The string ensemble was lively and focused, and the concertmaster's solo was also excellent. Their composition was terrific. In just a few bars before the end, I felt a deep sense of calm and tranquility at the peak of the brilliance and beauty of the music.

In the following Mahler, the music was carefully interpreted, and the orchestra responded beautifully, and each section was rich and sometimes unique. Makela's takt became more apparent towards the finale, and the strings shone; the horn theme, the dynamic bass, the repeated brass, the different theme crossover, the tone, and the ensemble were Makela's Mahler. He flexed his body when cymbals was hitting, and the sound spread throughout the Carnegie Auditorium. Makela's outstanding conducting and the Concertgebouw orchestra's response were excellent. Every solo and ensemble was terrific, and the finale sounded like a hymn of humanity, starting with the short 60-minute violin Cosmo. From the first time I heard it at Zubin Mehta in the 90s, I encountered Mahler like Makela, who will be in charge of the Chicago Symphony and Concertgebouw orchestra. The repertoire selected by Makela connects the present and future audiences and gives them life. Please do Shostakovich 4th!

Royal Concertgebouw Orchestra at Carnegie Hall 11.23.2024
Klaus Mäkelä, Conductor
Program
SCHOENBERG Verklärte Nacht
G. MAHLER Symphony No. 1
同じプログラムをヤンソンスがウィーンと2005年にやった。シェーンベルクの最後とマーラー1番の最初が続けて演奏されると繋がって聴こえるような組み合わせ。マケラはウィーンのユニバーサルの楽譜を使っていた。コンセルの弦のアンサンブルは生き生きしてとても良く集中していて、コンサートマスターのソロも最高だった。組み立てが凄い。もうほんのラスト数小説で音楽の輝きと美しさの頂点に心の奥まで静かで穏やかかな気持ちになれた。続くマーラーでは曲の隅積みまで丁寧に解釈されていて、オケも見事に反応して、それぞれのセクションも豊かで時にユニークな演奏に富んでいた。フィナーレに向かってマケラのボウはますます冴え、弦の輝き、ホルンのテーマ、ダイナミックなバス、繰り返すブラス、違うテーマクロスオーバー、音色もアンサンブルもマケラのマーラーだった。シンバルを鳴らす時は体を柔軟に使ってパァアーンとカーネギーのオーディトリウム全体に広がる。見事な指揮だったしコンセルの反応も抜群。どのソロもアンサンブルもすばらしかったし、60分がほんの僅かなバイオリンのコスモからフィナーレは人間讃歌に聴こえた。ズービンメータで初めて聴いた時から、マケラのようなマーラーにお目にかかれた。シカゴとコンセルで、それぞれのオケの面白さと、マケラが選ぶレパートリー、それらが今と次の聴衆とを繋ぎ、数々の作品に命を吹き込む。ショスタコ4コンセルでお願いします! @klausmakelaofficial @concertgebouworkest @carnegiehall

View this post on Instagram

A post shared by Santa Vižine (@santa.vizine)

カーネギーの2階に飾ってあるマーラーのポートレート

このペンでこの公演の弦の首席5人とマケラにサインをいただいた。この人たちは新しいクラシックファンにたくさんのすばらしい演奏をもらすだろう。

カーネギーで新しく手に入れたノートにサインをもらう。オーディエンスに歳の数はない。この年齢の方がマーラーに感激して演奏していた相手にサインを求めるほどおもしろかったのだ。

シェーンベルクとマーラーを聴いたたくさんのファンからサインを求められるマケラ。また来年来ると話していた。

上から、クラウス・マケラ、コンサートマスターのヴェスコ・エシュケナージ、セカンドバイオリン、アレッサンドロ・ディ・ジャコモ、その右、チェロ、タチアナ・ヴァシレワ、左下、コントラバス、テオティム・ヴォワザン、右下、サンタ・ヴィジーナ

Concertgebouworkest

Klaus Makela

New York Times Review



by classicasobi

Comment

Royal Concertgebouw & Klaus Mäkelä@Carnegie Hall

Kentaro Ogasawara December 1, 2024

Royal Concertgebouw Orchestra at Carnegie Hall 11.22.2024

Klaus Mäkelä, Chief Conductor Designate

Lisa Batiashvili, Violin

Program

ELLEN REID Body Cosmic (US Premiere, co-commissioned by Carnegie Hall)

PROKOFIEV Violin Concerto No. 2

RACHMANINOFF Symphony No. 2

Encores:

J. S. BACH Chorale Prelude on “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ” (arr. for Violin and Strings by Anders Hillborg) (Batiashvili)

MUSSORGSKY “Hopak” from Sorochintsï Fair (arr. Liadov)

クラウスがカーネギーにコンセルと戻ってきた。去年のパリ管はやんちゃすぎて、クラウスが何者か全くわからなかった。ニューヨークのスタンダードを彼がどう満足させてくれるか。このクラウスの立ち姿はラトルの様だ。左手でポディウムの手すりを握る姿はガッツポーズにも見える。今世界で一番注目されているクラウスのボウからこれから数々の記憶に残る名演がコンセルと共に育まれていくはじめの時期を見ることが出来た。ベルリンのブルックナー5番のように、ロマン派の名曲や現代曲、数々のアンサンブルがこれから繰り出されていくだろう。そしてその初めにリードの妊娠と出産を描いた現代曲をアメリカの私たちに聴かせてくれたことは、未来クラシックファンや作曲家にとってかけがえのない日となった。クラウスコンセルの未来が楽しみだ。 @klausmakelaofficial @concertgebouworkest @carnegiehall



Comment

Boston Symphony Orchestra & Andris Nelsons

Kentaro Ogasawara December 1, 2024

Boston Symphony Orchestra 11.21.1024

Symphony Hall, Boston, MA

Andris Nelsons, conductor

Renée Fleming, soprano

Rod Gilfry, baritone

Wendall Harrington, projection designer

MOZART Overture to The Abduction from the Seraglio

MOZART Symphony No. 36, Linz

-Intermission-

Kevin PUTS The Brightness of Light, for soprano, baritone, and orchestra

ネルソンスがボストンに2014年に来てから10年後、モーツァルトを豊かに奏でるボストン交響楽団。パンデミックを経て今とても充実した演奏を楽しませてくれた。後宮からの逃走の後、2、3階横のへりに両腕を置いて頭を休ませてうっとりリンツを待つ聴衆の姿はウィーン楽友協会で見た姿を思い出せ、ネルソンスが育んだボストンの10年の姿と感じた。プッツの作品はアーティストの恋人同士のラブレターのやり取りを音楽にしたもので、2人の歌手が手紙の言葉をそのまま歌うから物凄くリアルでプロジェクターにはその手紙や思い出の写真も映し出される。誰かの結婚披露宴を世界のソプラノ、フレミングやウィーンやベルリンも指揮するアンドリス・ネルソンス、ボストン交響楽団が来て本気で演奏して帰られたら。。。こういった実話に基づくアーティストの日常をオーケストラのサウンドと歌手やプロジェクターを使ってまとめた作品が色んな場所で上演されたら、オーケストラやクラシック音楽が生活にもっと身近な存在になったら。ゲームやテレビの時間がライブの音楽を通じた人々の心の拠り所となったら。結果変わらないのに忙しく振る舞うことが正義な世に時間を忘れて、心にとまった音色を一瞬でも永遠に刻むことが出来たら。

@bostonsymphony @andrisnelsons @reneeflemingmusic @composerkevinputs #symphonyhallboston

日本人のオーボイスト、若尾さんを発見。4月にニューヨークで楽しみに待ってます♪

by classicasobi

Comment

BerlinPhil@Carnegie 11.2024

Kentaro Ogasawara November 16, 2024

Berliner Philharmoniker 11.17.2024 at Carnegie Hall.

Everybody in here is the Soloist, even the audience.

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Vilde Flang, Violin

Program

RACHMANINOFF Isle of the Dead

KORNGOLD Violin Concerto

DVOŘÁK Symphony No. 7

全員ソリスト。ベルリンはもちろんお客さんまで個性が炸裂。しかしどこまでも自由だけど、気がつくと音楽のエネルギーが聴く方も同じ方向に。ベルリンとニューヨークの猛獣の大激突。ドボルザークのハンデの弓と音色の爆発。ノアのラフマニノフのめっちゃ気持ち悪いソロ。最高でした。あとパユが最高でした。コルンゴルトは途中、ソロとチェンバーバトル。まるでラップバトルを見ている様だった。流石コルンゴルトは新しい。ドボルザークの華麗なチェロトゥッティのレガートと音色。このプログラムはアメリカ用によく出来てるなと流石、ペトレンコはただの猛獣使いではない。





Berliner Philharmoniker at Carnegie Hall 11.18.2024

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Program

BRUCKNER Symphony No. 5

Nothing’s the same tone, even in arco. #daishinkashimoto @_bruno_delepelaire_fanpage @amihaigroszviola @marleneito_violin

Amazing arts blossom on 2nd Violin Soloists. @wenzel_fuchs Smashing solos. Berliner Philharmoniker is the celebration of diversity. Very welcome back to Carnegie #kirillpetrenko. Your smile is the best symbol of the world peace. @berlinphil @carnegiehall

ベルリンフィルの呼吸からブルックナーに命が吹き込まれていく一瞬を手に取るように感じる。ひとりひとりのボウや菅のブレス。ペトレンコの身動き、その一瞬が5番に命を与え、聴衆の心の浄化となる。まるで点描画を描く様なフーガが忘れられない。

弦のスケールは時間を忘れる様に時を奏でる。そのテンポに先日の内田光子さんたちの室内楽の時と同じ感覚を感じた。全てがスローモーションで一瞬で長くも短くも、膨らんだ蕾から花びら一枚一枚が開いていく、見上げた夜の空に数えきれない星が瞬くように、枯れた銀杏の葉っぱが地面に落ち、やがて粉になって消えて行くように。ベルリンフィルは森羅万象。




Berliner Philharmoniker at Carnegie Hall 11.19.2024

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Vilde Flang, Violin

Program

RACHMANINOFF Isle of the Dead (1908)

KORNGOLD Violin Concerto

DVOŘÁK Symphony No. 7

鮮烈で鮮明。音楽は何処からともなくやって来た。ブラスのコラールの後、弦のうわずるアジタート、弦と菅が入り混じり繰り返すクレッシェンドとデクレッシェンドの波。その激動をウィーラントのティンパニの強打がとどめを刺すと、次の瞬間、弦と菅の弱音がゆっくりと刻み出し、やがてノアの薄気味悪いソロが鳴り響く。オペラ振りペトレンコとベルリンの真髄に近づくことが出来た。将来、この時、私は死の島にいたと次の聴衆に伝えるだろう。2曲目の出だしは、初めてプロコフィエフに感激したムーティとシカゴ以来の衝撃。録画と全然違う。アメリカでコルンゴルトの彼らに与えたインスピレーションが鮮やかに音の模様となって繰り広げられた。ヴィルデとの協奏も、ギャラリーで即興で描かれていくインスタレーションを見ている様な興奮。最後はブレイクダンスバトル。優勝はチェロのブルーノ。まさにハジけるソロだった。それはオーケストラのユニバーサルスタジオ。コルンゴルトの新感覚に目覚めた記念すべき瞬間。ドボルジャークで両手をいっぱいに広げたペトレンコのシャーが弦の翼を究極に羽ばたかせ、音楽という獲物を一瞬で仕留めてしまう。気がつくとそこはカーネギーだった。時を忘れていたのだ。

Bravi Soloists @_bruno_delepelaire_fanpage @noahviolin @vildefrang #thomastimm @amihaigroszviola @matic_kuder @wieland_welzel @berlinphil @carnegiehall #kirillpetrenko

特にブルーノとクラリネットのマティック。




Berliner Philharmoniker at Symphony Hall Boston 11.20.2024

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Program

BRUCKNER Symphony No. 5 in B-flat Major

Introduction: Adagio – Allegro

Adagio: Sehr langsam

Scherzo: Molto vivace

Finale: Adagio – Allegro moderato

ボストンのベルリンは裸だった。ニューヨークと違って魅せるよりブルックナーへの興味をより感じる。5番の楽譜は新しく書き込みも少なく、一昨日聴いたばかりなのに完全に新鮮だった。ブルックナーは借金の手紙を出した後、2楽章から書き始めたそうだ。田舎暮らしに都会の教員生活。とつとつと日々を送るブルックナーの心の吐出がのどかな雰囲気と死生観に現れる。弦の分散和音はゆっくりと様々な楽器を巻き込み、やがて労働と信仰で満たされた充足を奏でるとフルートのジャコー、オーボエのジョナサン、ホルンのシュテファンらのモチーフの掛け合いが始まり、まるで教会の窓から差し込む光を眺めるように心が空になる。そして、バイオリンの輝くオブリガート付きでチェロの芳醇なアルコ。太陽の光が頬をなで暖かな風が生命の息吹を運んでくる。お金に困った不器用で田舎者の音楽家が借金の手紙を書いた翌日から書き始めた音楽。ドイツの助成金カット。世界的インフレ。いろんな意味でベルリンフィルはボストンでブルックナーの心に寄り添い、私たちと一緒に歩んでくれた様に感じた。ペトレンコの前には樫本さん、清水さん、マレーネ。世界のオケの重要なポジションに3人の日本人が起用されて、ブルックナーが私たちの心の拠り所になろうとしている。4楽章の初め、ウェンツェルのクラリネットに驚いた。弦の音の膜の中に、フォルテで突然現れたのは、空に雲が浮かんでいる様なものだ。ただそこにある。それは巨大なフーガの始まり。翌日、友人はこの演奏を、ネガから絵が浮かんでくる瞬間のようだと話してくれた。公演後、フルートのジャコーに退団を寂しく思うと話したところ、またチャレンジすると笑顔で答えてくれた。2025年の11月に東京でコンチェルトをやるそうだ。近い将来またベルリンのブルックナーでジャコー聴きたい。

@jacotsebastian @stefan.dohr @kelly_jonathan @_bruno_delepelaire_fanpage @wenzel_fuchs #daishinkashimoto #kirillpetrenko @berlinphil #symphonyhallboston



Reference note,

Two years ago, the Berliner Philharmoniker graced the Carnegie Hall stage on its first American tour with conductor Kirill Petrenko. “Even at the very top of the [orchestral] field, playing this spectacular—this virtuosic, colorful, confident, unified and committed—is vanishingly rare ... a master class,” raved The New York Times. The esteemed ensemble now returns for three consecutive performances, beginning with this anticipated Sunday afternoon concert that features Vilde Frang as soloist in Korngold’s Violin Concerto. The program also includes Rachmaninoff’s evocative Isle of the Dead and Dvořák’s Seventh Symphony.

11.17.2024

Berliner Philharmoniker

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Hilary Hahn, Violin

Program

RACHMANINOFF Isle of the Dead (1908)

KORNGOLD Violin Concerto

DVOŘÁK Symphony No. 7

Streaming Archive from Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall


セルゲイ・ラフマニノフ 1873-1943

死の島、作品29

丹精込めた職人

演奏家や聴衆に愛されたラフマニノフは、長年、音楽知識人からロマン主義の時代遅れとして嘲笑されてきた(コルンゴルトも同様で、彼のヴァイオリン協奏曲もこのプログラムで演奏されている)。21世紀の今、彼が非難されていた反動主義者や大衆迎合者ではなく、当時のセリアリズムと新古典主義の両方を拒否し、ロシアの伝統を守りながら現代の聴衆を開拓した、独自の職人であり、技術的完璧主義者であったことは明らかである。彼は、ソナタ形式の古典的な原則とそのバランスのとれたコントラストを、その外面的な痕跡を残しながらも、厳密な雰囲気の統一に置き換えた。

ポーの反響

ドビュッシーやラヴェルと同様に、ラフマニノフはエドガー・アラン・ポーに触発され、その詩「鐘」を巨大なカンタータにしました(彼は常にこれが最高の作品だと思っていました)。ポーの「作曲哲学」は、ラフマニノフ自身の作曲原則と並行していました。「各作品はクライマックスを中心に構築されています。音の流れ全体が計算され、それぞれの内容と形式が明確に段階的に変化し、クライマックスが完全に自然に感じられるようにする必要があります...それは最後の物質的な障害からの解放として来なければなりません...」ラフマニノフが「計算された」「段階的な」デザインの統一性を強調したことは、単一の「音」が「先入観のある効果」につながるというポーの主張に驚くほど近いものです。ポーと同様に、ラフマニノフはロマン主義的に自発的に見えても、見事に考案され「先入観のある」暗い感情の世界を創造しました。

音楽について

死者の島は、これらの原則を反映しています。雰囲気は全体的に重苦しく、作品は巧みに調整された一連のクライマックスを中心に構築されています。音楽には、中世の死の儀式の聖歌である怒りの歌が取り入れられています。これは、ラフマニノフがパガニーニの主題による狂詩曲や鐘などでも使用したものです。最初は幽霊のような断片としてテクスチャーの中を漂いますが、徐々に執拗に、完全に形作られ、作品を支配するようになります。

音楽的な「夢のイメージ」

ラフマニノフの催眠的な音詩は、棺を運ぶ小さな船と不吉な島に到着した白い服を着た謎の人物が描かれた、アルノルト・ベックリンの絵画「死者の島」からも直接インスピレーションを得ています。ベックリンが「夢のイメージ」と呼んだこの絵画は、非常に人気があり、ヨーロッパ中に複製が登場しました。ラフマニノフは 1907 年にパリでこの絵画を見ました。 1909 年に『死の島』を作曲し、モスクワで初演を自ら指揮したときも、それはまだ彼の心に鮮明に残っていた。彼が最初に見たのは白黒の複製だったが、カラーのオリジナルを見たとき、彼は落胆した。魔法が解けてしまった。あまりにひどく、彼はこうコメントした。「最初にオリジナルを見ていたら、『死の島』を作曲していなかっただろう。白黒のほうが好きだ」

詳しく聴く

曲は、水の中のオールを思わせるオーケストラの奥深くで繰り返されるモチーフで始まります。音楽は容赦なく盛り上がり、時折静かになっては再び盛り上がり、悲しげな弦楽器と渦巻く管楽器が響き、衝撃的なクライマックスへと盛り上がり、その後は薄れて、トランキーロで第 2 セクションが始まります。第 2 セクションは第 1 セクションよりも叙情的で、弦楽器は情熱的に盛り上がり、金管楽器は Dies irae のテーマに後押しされて、もう 1 つの壮大なクライマックスへと盛り上がります。作品は、冒頭の音楽が絶妙にぞっとするような形で戻ってきて終わります。

エーリヒ・コルンゴルト 1897-1957

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品 35

新しいサウンドの発明

ハリウッド黄金時代の移民作曲家の歴史は、その複雑さと奇妙さにおいて魅力的です。それは、アメリカ移民の経験が最も効率的で刺激的な例ですが、激しい論争も引き起こしました。ハリウッドの初期の作曲家の多くは、エーリヒ・コルンゴルト、ハンス・アイスラー、エルンスト・トッホ、フランツ・ワックスマンなど、ナチスの弾圧から逃れてきた移民だった。(大きな例外は、それ以前に移民した多作なマックス・シュタイナーだ。)確かに、ハリウッド音楽は基本的に亡命者の発明であり、コルンゴルトはその最も初期で最も革新的な巨匠の一人だった。

アメリカは、ファシズムから逃れるこれらの作曲家にとって避難所となっただけでなく、最も魅力的な神話、つまり、本格的なコンサート音楽ではほとんど聞いたことのない(そして今でも珍しい)名声と富を提供する架空の楽園、ハリウッドを提供した。これらの亡命者は、反ユダヤ主義と厳しい締め切りのプレッシャーに対処しながら、永続的な美学を作り上げました。彼らはまた、映画音楽を浅薄で堕落したものと非難するクラシック音楽界の軽蔑にも直面した。皮肉なことに、ナチスがコルンゴルトとその同僚を中傷するために使った言葉とまったく同じだったが、はるかに致命的な文脈で使われていた。(今日、その体制はしばしば映画音楽のコンサートをプログラムすることで生き残っている。)

夢のような魅力

同じく亡命者のアルフレッド・ヒッチコック(過小評価されている伝記映画「ウィーンのワルツ」でシュトラウス家のワルツのコルンゴルト編曲を使用)と同様に、コルンゴルトは映画をオペラの新しい形式と呼んでいました。彼は、映画音楽は最高の状態ではコンサート用の楽曲として通用すると信じており、彼の最高のコンサート用楽曲の多くは映画音楽に基づいています。今日最も人気があるのは、フアレス、アンソニー・アドバース、王子と乞食、そしてアナザー・ドーンから素材を借用した官能的なヴァイオリン協奏曲です。コルンゴルトのメロディーは、交響曲の構造の中で互いに影響し合いながら、夢のような魅力と規律ある豪華さを保っています。 (コルンゴルトは映画自体についてほとんど幻想を抱いていなかった。映画俳優としてのキャリアの終わりごろ、ある批評家が彼の映画音楽の質が低下していると不満を漏らしたとき、彼はアメリカに来たばかりの頃は英語があまりにも不完全で、俳優がスクリーンで何を言っているのか分からなかったと答えた。しかし今は分かるのだ。)

音楽について

ヤッシャ・ハイフェッツは1947年にこの作品を初演し、熱狂的な拍手喝采を浴び、同年ニューヨーク・フィルハーモニックとカーネギー・ホールで演奏しました。この作品はニューヨークのクラシック音楽の知識層から冷笑され(「金よりも穀物」、「ハリウッド協奏曲」)、ハイフェッツは長年この曲を演奏する数少ない人の一人でした。しかし1980年代以降、この曲はルネッサンスを迎え、イツァーク・パールマン、ギル・シャハム、ヒラリー・ハーン、アンネ=ゾフィー・ムターなど多くのアーティストが支持しました。

伝統的な 3 つの楽章で構成されており、2 オクターブ上を舞い上がるメロディーが特徴のソナタ形式の第 1 楽章で始まり、夢のような 3 部メロディーに基づくロマンスに流れ込み、変奏とソナタ形式を組み合わせた驚くほど巧みなフィナーレへと急上昇します。全体を通して、オーケストラはコルンゴルトの必須条件であった豊かさときらめきを提供し、特に魔法のようなパーカッション セクションがそうでした。

「演奏するのが素晴らしい」

この演奏のソリストであるヒラリー ハーンは、この協奏曲を「若々しい作品ですが、バイオリニストの長所を生かした非常に具体的できらめくディテールがあり、演奏するのが素晴らしい」と考えています。オーケストラにとっては刺激的ですが、個々のパートが難しいため挑戦的です。フィナーレでは、「テーマは本当に陽気な性質を持っています。ビート自体は速くありませんが、ビートの真ん中で起こることが勢いを与えています…そして、どんなテンポで演奏しても、常に前進しているように感じられます…[コルンゴルト]は、この安定したリズムの中にこれらの名人芸のパートを加えているので、突然、バイオリンが低音から非常に高い音に変わります…その動きは、一種のロックンロールだと思います!」

アントニーン・ドヴォルザーク

交響曲第7番ニ短調作品70

画期的な交響曲

ドヴォルザークの第7番は、一般的に、作曲家の9つの交響曲の中で最も優れたものとされています。この作品は、第8番ほど魅力的ではなく、常に人気のある第9番(「新世界より」)ほどドラマチックではないにもかかわらず、この評価が表明されています。ドナルド・フランシス・トーヴィーは、第 7 交響曲をシューベルトのハ長調交響曲やブラームスの 4 つの交響曲と並べて「ベートーヴェン以来、この芸術形式の最も偉大で純粋な例の 1 つ」と位置付けました。

ドヴォルザーク自身、この作品を画期的な作品とみなしていました。この作品はロンドン・フィルハーモニック協会 (現在のロイヤル・フィルハーモニー協会) の委嘱によるもので、同協会は 1884 年にドヴォルザークを名誉会員に招き、新しい交響曲を作曲しました。これはドヴォルザークが委嘱された唯一の交響曲であり、明らかに彼にインスピレーションを与えました。彼は「世界を動かす」交響曲を作曲しようと決意し、真剣に作曲に取り組み、1885 年に自ら初演を指揮しました。

尊敬されるために

この作品は「悲劇的な」交響曲という評判を得ていますが、感情の多様性は実際にはこの呼び名を正当化するものではありません。確かに、第 1 楽章と最終楽章には悲劇的な要素があり、これはおそらくドヴォルザークが最近母親を亡くした悲しみによるものでしょう。形式上の洗練さとデザインの大規模さは、より意図的なものであり、初期の (そして非常に人気のある) 作品の民俗学的な「ボヘミアン」的視点から脱却しようとする試みでした。ドヴォルザーク自身が認めているように、ニ短調交響曲はヨーロッパの音楽界で「尊敬される」存在になろうとする彼の試み​​を表していました。

ドヴォルザークの交響曲におけるモデルはブラームスだったようです。彼はブラームスを深く尊敬しており、ブラームスの第 3 交響曲をピアノで演奏するのを聞いたことがあります。第 7 交響曲、特に第 1 楽章の第 2 主題は、ブラームスのピアノ協奏曲第 2 番の緩徐楽章の有名な主旋律とよく比較されます。しかし、ブラームスの影響はおそらく誇張されている。ニ短調交響曲はドヴォルザークの通常の作品ほど明るく陽気ではないかもしれないが、その音と感性は紛れもなく彼自身のものだ。トーヴィーは、この作品の異例の形式的な強さにもかかわらず、ドヴォルザークの独特の構文の最高の見本を提供しているとコメントし、それを最もうまく表現した。「数え切れないほどの後付けの考えに分岐する長く曲がりくねった文章」

音楽について

交響曲は、低弦楽器のアイデアで始まり、すぐに悲劇的な雰囲気が醸し出されます。この緊張感に満ちた切迫したテーマは、第 1 楽章 (第 2 テーマ グループが広範囲にわたるにもかかわらず) を支配し、展開部と再現部で英雄的な様相を呈します。コーダでは、音楽が華麗な結末に向かっているように見えますが、再び楽章を悲しみに引きずり込みます。

第2楽章は、トーヴィーなどが賞賛する、楽しく「曲がりくねった」アイディアを提示する。ハイライトの中には、高揚するホルンのメロディー、ワーグナーのトリスタンへの物憂げな言及、そしてどこからともなく現れたように見えるにもかかわらず、楽章の歓喜の感覚を要約する短く感動的なクライマックスがある。

魅力的なスケルツォは、この断固とした「シリアス」な交響曲の中で、ドヴォルザークの人気の「スラヴ舞曲」ジャンルに最も近いものである。これは、主に葬送行進曲の旋律に基づいた、第 1 楽章よりもさらに緊張感のあるフィナーレの理想的な引き立て役です。ただし、ここでも対照的な田園的な賛美歌が、ドヴォルザークがチェコの本能を完全に抑えきれていないことを明らかにしています。最後は、輝く光によって影が消え、ドヴォルザークの 9 つの交響曲の中で最も輝かしいエンディングの 1 つであるニ長調の神格化が行われます。

SERGEI RACHMANINOFF

The Isle of the Dead, Op. 29

A Painstaking Craftsman

For years, Rachmaninoff—beloved by players and the public—was sneered at by the musical intelligentsia for being a Romantic throwback (as was Korngold, whose Violin Concerto is also presented on this program). Now in the 21st century, it is clear he was not the reactionary or popular panderer he was accused of being, but an original craftsman and a technical perfectionist who rejected both the serialism and neoclassicism of his era, holding on to his Russian heritage while cultivating a modern audience. He replaced the classical principle of sonata form and its balanced contrasts with a rigorous unity of atmosphere even while retaining its outer vestiges.

Echoes of Poe

Like Debussy and Ravel, Rachmaninoff was inspired by Edgar Allan Poe, whose poem “The Bells” he set as a gigantic cantata (his best work, he always thought). Poe’s “Philosophy of Composition” paralleled Rachmaninoff’s own principles of composition: “Each piece is built up around a climax: The whole stream of tones must be so calculated, and the content and form of each so clearly graduated, that the climax seems to be completely natural … it must come as a liberation from the last material obstacle …” Rachmaninoff’s emphasis on a “calculated,” “graduated” unity of design is strikingly close to Poe’s advocacy of a single “tone” leading to a “preconceived effect.” Like Poe, Rachmaninoff created a dark emotional world brilliantly contrived and “preconceived” even though it seems Romantically spontaneous.

About the Music

The Isle of the Dead reflects these principles: The atmosphere is somber throughout, and the work is built around a series of deftly calibrated climaxes. The music incorporates the medieval death-rite chant Dies irae, which Rachmaninoff also used in the Rhapsody on a Theme of Paganini and The Bells, among others. First it drifts through the textures in ghostlike fragments; gradually, it becomes more insistent and fully formed until it dominates the piece.

A Musical “Dream Image”

Rachmaninoff’s hypnotic tone poem was also directly inspired by Arnold Böcklin’s painting Die Toteninsel(The Isle of the Dead), depicting a small boat carrying a coffin and a mysterious figure in white arriving at a sinister island. This painting, which Böcklin called a “dream image,” was enormously popular, with reproductions appearing across Europe. Rachmaninoff saw the painting in Paris in 1907; it was still vividly in his mind when he got around to composing The Isle of the Dead in 1909, conducting the premiere in Moscow himself. What he originally saw was a black-and-white reproduction, but when he viewed the color original, he was dismayed: The spell was broken, so much so that he commented, “If I had seen first the original, I probably would have not written my Isle of the Dead. I like it in black and white.”

A Closer Listen

The piece begins with a repeating motif in the depths of the orchestra, suggesting oars in the water. The music builds inexorably, occasionally dying down only to rise again, with mournful strings and swirling winds, building to a shattering climax, then thinning down, making way for the tranquillo opening to the second section, which is more lyrical than the first, the strings rising passionately, the brass building toward another massive climax propelled by the Dies irae theme. The work concludes with an exquisitely chilling return of the music from the opening.

ERICH KORNGOLD

Violin Concerto in D Major, Op. 35

Inventing a New Sound

The history of the émigré composers of Hollywood’s Golden Age is fascinating in its complexity and strangeness. It exemplifies the American immigrant experience at its most efficient and inspiring, but it also engendered bitter controversy. Many of Hollywood’s early composers—including Erich Korngold, Hanns Eisler, Ernst Toch, and Franz Waxman—were immigrants who fled Nazi oppression. (A major exception was the prolific Max Steiner, who immigrated earlier.) Indeed, Hollywood music is basically an émigré invention, and Korngold was one of its earliest and most innovative masters.

America provided not only a haven for these composers in flight from fascism, but its most glamorous myth: Hollywood, a make-believe paradise that seemed to offer fame and wealth virtually unheard of (and still rare) in serious concert music. These exiles forged a lasting aesthetic as they dealt with anti-Semitism and intense deadline pressure. They also faced the contempt of a classical music establishment that condemned movie music as shallow and degenerate—ironically, the very terms the Nazis had used to vilify Korngold and his colleagues, though in a far deadlier context. (Today that establishment often survives by programming concerts of film music.)

A Dreamlike Glamor

Like his fellow émigré Alfred Hitchcock (who used Korngold’s orchestrations of Strauss family waltzes in his underrated biopic Waltzes from Vienna), Korngold called movies a new form of opera. He believed that at its best, film scores could hold up as concert pieces, and many of his finest concert scores are based on his film music, the most popular today being his sensuous Violin Concerto, which borrows material from Juarez, Anthony Adverse, The Prince and the Pauper, and Another Dawn. Korngold’s melodies retain their dream-like glamor and disciplined opulence while interacting with each other in symphonic structures. (Korngold had few illusions about the films themselves: When a critic complained near the end of his movie career that his film music was declining in quality, he answered that when he first came to America, his English was so sketchy he didn’t understand what the actors were saying on the screen. Now he did.)

About the Music

Jascha Heifetz premiered the work in 1947 to rapturous applause and played it at Carnegie Hall the same year with the New York Philharmonic. The piece was sniffed at by New York’s classical intelligentsia (“more corn than gold,” “a Hollywood Concerto”), and for years Heifetz was one of the few who would play it. Since the 1980s, however, it has enjoyed a renaissance, championed by Itzhak Perlman, Gil Shaham, Hilary Hahn, Anne-Sophie Mutter, and many others.

It is structured in the traditional three movements, opening with a sonata-form first movement that features a melody that soars over two octaves, drifting into a Romance based on a dream-like three-part melody, and rocketing into a stunningly virtuosic Finale that combines variation and sonata form. Throughout, the orchestra provides the lushness and shimmer that was a Korngold prerequisite, especially the magical percussion section.

“Fabulous to Play”

Hilary Hahn, the soloist in this performance, views the concerto as “a youthful gesture of a piece, but it has these extremely specific, shimmering details that play to the violinist’s strengths, so it’s fabulous to play. For the orchestra, it’s stimulating but also challenging because the individual parts are difficult.” In the Finale, “the theme has a really rollicking quality. The beat itself isn’t fast, but what happens in the middle of the beat gives it this momentum … and no matter what tempo you take it, it always feels like it’s moving forward … [Korngold] adds these virtuoso parts in and among this steady rhythm, so all of a sudden the violin goes from low to really high … I think it’s kind of rock ‘n’ roll, that movement!”

ANTONÍN DVOŘÁK

Symphony No. 7 in D Minor, Op. 70

A Breakthrough Symphony

Dvořák’s Seventh is generally ranked as the greatest of the composer’s nine symphonies. This assessment is voiced despite the work being not as ingratiating as the Eighth Symphony or as dramatic as the ever-popular Ninth (“From the New World”). Donald Francis Tovey set the Seventh alongside the C-Major Symphony of Schubert and the four symphonies of Brahms as “among the greatest and purest examples of this art form since Beethoven.”

Dvořák himself regarded the piece as a breakthrough work. It was commissioned by the Philharmonic Society of London (now the Royal Philharmonic Society), which in 1884 invited Dvořák to become an honorary member in return for a new symphony. This was Dvorak’s only symphonic commission, and it clearly inspired him. He set about the composition with great seriousness, determined to create a symphony “capable of moving the world” and conducting the premiere himself in 1885.

A Bid for Respectability

The piece has developed a reputation as a “tragic” symphony, though the emotional variety does not really justify this label. Certainly, it has tragic elements in the first and last movements, perhaps attributable to Dvořák’s sadness over the recent death of his mother. The formal sophistication and largeness of design were more deliberate, an attempt to move beyond the folkloristic, “Bohemian” perspective of his earlier (and immensely popular) works. As Dvořák himself admitted, the D-Minor Symphony represented his bid to become “respectable” in the European music world.

Dvořák’s apparent model in the symphony was Brahms, whom he deeply admired and whose Third Symphony he had heard Brahms play on the piano. Much has been made of how “Brahmsian” the Seventh is, especially the second theme of the first movement, which is frequently compared to the famous main tune in the slow movement of the Brahms Second Piano Concerto. But Brahms’s influence has probably been overstated: The D-Minor Symphony may be less sunny and jaunty than Dvořák’s usual, but its sound and sensibility are unmistakably his own. Tovey said it best when he commented that despite the work’s unusual formal strength, it offers the supreme specimen of Dvořák’s unique syntax: “The long meandering sentence that ramifies into countless afterthoughts.”

About the Music

The symphony opens with an idea in the lower strings that immediately establishes a tragic mood. This tense, urgent theme dominates the first movement (despite an expansive second theme group), assuming heroic dimensions in the development and recapitulation; in the coda, as the music appears to be working up to a brilliant conclusion, it returns to drag the movement back down into sadness.

The second movement presents of the kind of delightfully “meandering” ideas admired by Tovey and others. Among the high points are a soaring horn melody, a languid reference to Wagner’s Tristan, and a brief, stirring climax that sums up the movement’s sense of rapture even though it seems to come out of nowhere.

The charming Scherzo is the closest thing in this determinedly “serious” symphony to Dvořák’s popular “Slavonic Dances” genre. It is an ideal foil for the Finale, a movement even more tense than the first, based largely on a funeral march tune, though here too a contrasting pastoral hymn reveals that Dvořák can’t quite suppress his Czech instincts. At the conclusion, the shadows are dispersed by radiant light, in a D-major apotheosis that constitutes one of the most resplendent endings in Dvořák’s nine symphonies.


11.18.2024

Berliner Philharmoniker

Kirill Petrenko, Chief Conductor

Program

BRUCKNER Symphony No. 5 in B-flat Major

Introduction: Adagio – Allegro

Adagio: Sehr langsam

Scherzo: Molto vivace

Finale: Adagio – Allegro moderato

Streaming Archive from Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall


アントン ブルックナー

交響曲第5番変ロ長調

オーストリア北部の田舎で、堅固な農民の家庭に生まれたアントン ブルックナーは、すべての主要作曲家の中では最も遅く開花した人物でした。彼は幼少期を、地元の教会、主にバロック様式の聖フロリアン修道院で教え、オルガン奏者として奉仕することに費やしました。彼はこの楽器の優れた名手となり、そのインスピレーションあふれる即興演奏で聴衆を魅了しました。1868 年、44 歳という高齢で、非常に不本意ながら田舎の聖地を離れ、ウィーンに向かいました。そこで彼は最後の 8 つの交響曲を書き、ウィーン音楽院で風変わりながらも愛される作曲と対位法の教師として伝説を築き上げました。世間知らずで社会的に不安定だった彼は、流行遅れのだぶだぶのスーツを着て、素朴なオーストリア北部のアクセントで話すなど、田舎風のスタイルを決して失いませんでした。

ブルックナーは敬虔なカトリック教徒だったので、学生たちは、ブルックナーが授業を中断して、近くのシュテファン大聖堂から聞こえるアンジェラスの鐘の音にひざまずいて祈っていたことを思い出すほどです。指揮者のウォルター・ダムロッシュは、ブルックナーの謙虚さと音楽の壮大さの二面性を的確に表現しました。「ブルックナーが、農民の生活、言葉、習慣の簡素さを生涯保ちながら、その内面に並外れた音楽的才能を持ち、言葉では言い表せないほどの温かさ、気高さ、雄弁さを持つ音楽を書くことができたというのは、私にとって常に不可解な謎の 1 つに思えました。」

1875年2月、第5交響曲を書き始めた頃、ブルックナーはウィーンに来たことを深く残念に思っていました。彼は友人にこう書いています。「私の人生は喜びも情熱もすべて失い、すべてが無駄になってしまいました。元の職場に戻りたいと心から思います。」彼はウィーンで 3 曲の交響曲を書いていましたが、演奏する人はほとんどいませんでした。彼はウィーン音楽院で地位を確立していましたが、田舎風の性格のため、女性教師のための神学校のピアノ講師の職を最近失い、お金もほとんどありませんでした。有力な批評家エドゥアルト・ハンスリックは、すでにブルックナーとその音楽に対する公的な迫害を始めていました。当然のことながら、彼は第 5 交響曲を、アダージョの第 2 楽章の冒頭のオーボエの憂鬱なテーマから作曲し始めました。

悲しいことに、ブルックナーは第 5 番の正式な演奏を一度も聞いたことがなく、作品を書き終えてから 10 年以上経った 1887 年に 2 台ピアノのための通し演奏を聴いただけでした。最初のオーケストラによる演奏は 1894 年まで行われず、その後、誤った教え子であるフランツ・シャルクによって大幅に書き直されたバージョンが演奏されましたが、幸いなことにブルックナーは体調を崩してその演奏を聴くことができませんでした。しかし、謙虚なブルックナーでさえ、自分が素晴らしいものを書いたと自覚しており、その終楽章を「対位法の傑作」と呼びました。1875 年から 1876 年にかけて 1 年余りでこの交響曲を書き上げたブルックナーは、2 年後に軽く編集しただけで、他の多くの交響曲で台無しにしたような再考を一切しませんでした。これは、それまでのブルックナーの交響曲の集大成であり、彼の最後の 3 つの素晴らしい交響曲への道を示しました。ブルックナー研究家のロバート・シンプソンは、第 5 交響曲で「ブルックナーは今やその全盛期に達した」と述べている。

ブルックナーの音楽スタイル

ブルックナーの交響曲の世界、特に 80 分におよぶ第 5 交響曲の素晴らしさに浸るには、聴き手は 21 世紀の体内時計を再調整する必要がある。ワーグナーがオペラ形式を飛躍的に拡大したことに触発され、ブルックナーは交響曲の楽章を非常に幅広いスケールで構想した。テンポが実際には遅くない場合でも、音楽はゆったりとしているように感じられる。ブルックナーのテーマは非常に長く、多くの要素が積み重なってできている。彼の和声戦略はさらに長くなり、ホームキーは非常に遠回りで近づく遠い目標となる。

実際、ブルックナーの第 5 交響曲のモデルはワーグナーというよりは、ベートーヴェンの第 9 交響曲である。ブルックナーは、ワーグナーやマーラーのように巨大で膨れ上がったオーケストラのために作曲したと不当に非難されてきました。実際、彼は中程度のオーケストラ手段で記念碑的な効果を達成する達人であり、驚くべきことに、第 5 番のオーケストラはブラームスの交響曲の力に匹敵します。ブルックナーのオーケストラの音は独特で、並外れて効果的です。偉大なオルガン奏者であった彼と同様に、オルガン奏者が新しいストップの組み合わせで異なるマニュアルに移行するのと同じように、ブルックナーは対照的な管弦楽器、金管楽器、弦楽器の音のブロックを並置しました。彼の壮大なクライマックスを構築する戦略は、常に頂点に達しず、再び構築して真のオリンピックの高みに到達することでした。

大聖堂に入ると脈拍が遅くなるように、この作曲家の曲を聴くときは、携帯電話をオフにして時間を超えた世界に身を委ねる必要があります。シンプソンの言葉を借りれば、この作曲家の芸術は「宗教的であろうとなかろうと、私たちの信仰が何であれ、平穏と正気、世界の深い安定に対する私たちの切実な欲求に、現代において特に訴えかけるもの」です。

詳しく聴く

ブルックナーは交響曲の作曲家としてのキャリアを始める前に、ウィーンの作曲と対位法の巨匠シモン・ゼヒターに6年間熱心に学びました。実際、彼はゼヒターの後を継いでウィーン音楽院でこれらの科目を教えました。彼の第5交響曲は、彼の対位法の熟練度、つまり多くの独立した楽器の旋律を織り交ぜる技巧が頂点に達していることを示しています。すべての楽章は、贅沢な対位法の活動によって豊かになり、フィナーレは2つのフーガですべてを締めくくります。そのうちの2つは2つの主題による二重フーガです。

これはブルックナーが形式的な緩やかな導入部で始まる唯一の交響曲で、シンプソンの言葉を借りれば、「調性的にも主題的にも、交響曲全体に影響を及ぼします」。低弦の非常に静かなピチカートの音色が背景に漂い、変ロ長調を示唆し、その上に高弦が不協和音のサスペンスを響かせている。突然の沈黙と、遠く離れた変ト長調の金管楽器から激しい上昇の動機が爆発する。また沈黙が訪れ、高貴な金管楽器によるイ長調のコラールの断片が聞こえる。これらの金管楽器の要素が再び現れ、今度はニ長調のコラールのより充実した演奏で締めくくられる。大聖堂で減衰する大音響のエコー効果で壮麗に終わる。マイケル・スタインバーグがコメントしているように、この力強い楽章のドラマは、この序奏部で非常に不安定になっている変ロ長調のホームキーを探す苦痛な探索となるだろう。

そのDは、ニ短調(交響曲のもう1つの最も重要な調)であることが明らかになり、最終的にメインのアレグロが始まり、ビオラとチェロが静かに主張するテーマが上向きの反転を組み込んで演奏されます。これが展開された後、第2のテーマが聞こえます。これは、第1バイオリンが低い音域で歌う、憂鬱で奇妙に落ち着かないメロディーで、つま弾く伴奏に乗せられており、すべてこの楽章の冒頭の音楽に触発されているようです。弦楽器とホルンのうねる対位法に乗せられたフルートの穏やかな第3のテーマは、金管楽器が主体のオーケストラによる2つの大きな、しかし短いクライマックスをもたらし、その後、音楽は展開部へと落ち着きます。

ここで、ゆっくりとした導入部の音楽が再び現れます。ホルンが弦のサスペンションを引き継ぐピチカートのステップ、金管楽器の短い爆発。アレグロの上向きの反転の第 1 主題が再び現れ、手の込んだ対位法の展開を受けます。ブルックナーのより速い模倣的な入り口 (ストレットと呼ばれる技法) によって、さらにエキサイティングになります。展開部の後半では、序奏部のコラールのテーマが見事に再登場します。変ロ長調のフォルティッシモ再現部は、感動的な帰還です。終盤では、その調性の征服が成功し、オーケストラ全体が大聖堂の鐘のように鳴り響きます。

見事なニ短調のアダージョは、ドイツ語圏でブルックナーがアダージョ・コンポニストとして名声を得たのにふさわしいものです。再びピチカートのパターンで始まり、ブルックナーが展開する2つの主要テーマのうち最初のテーマ、第5交響曲の最初のインスピレーションとなった悲しげなオーボエのテーマを導入します。このメロディーの溜息のような下降7度音程に注目してください。ブルックナーは、この音程を全編にわたって力強く活用します。ここでの効果はリズム的に魅力的です。オーボエのテーマは2拍子ですが、ピチカートの伴奏は3拍子です。

暗い色のG線でバイオリンが歌う、暖かく慰めてくれる、豊かなハーモニーの第2主題は、ブルックナーが書いたもの、あるいは他の作曲家が書いたものの中でも最も美しい主題の1つであり、壮大で開放的なクライマックスへと盛り上がる。これらの主題は両方とも、より精巧な対位法の展開と交互に現れる。オーボエの主題が最後に戻ってくるとき、ブルックナーは下降7度音のモチーフを壮大な鐘の音に変えるが、その後、非常に控えめなエンディングで私たちを驚かせる。

スケルツォは、その調性がニ短調であることと、オスティナートの背景としてスピードアップして弓で弾く3連音符のピチカートパターンを採用していることでアダージョとつながっている。シンプソンの言葉を借りれば、「これはブルックナーの最も巨大で幻想的なスケルツォの1つである。恐るべき非人間的な力が、無頓着な陽気さと直接対峙する」。スケルツォには、対照的なより穏やかなレンドラー風の主題も含まれている。ブルックナーはこれを、かなり手の込んだ展開部を持つ完全なソナタ形式にまとめています。変ロ長調で3拍子ではなく2拍子のトリオ部分は、素朴なテーマとホルンのノスタルジックな色彩が特徴の田園的なオアシスです。その後、スケルツォが全曲繰り返されます。

フィナーレはブルックナーの最も偉大な業績の1つです。ピーター・ラキの言葉を借りれば、「その壮大な構造は、記念碑的なソナタ形式とフーガの要素を融合しています。」ベートーベンの第9交響曲のフィナーレと同様に、過去のテーマの復習から始まります。第1楽章の導入部のピチカートの考えに、クラリネットのモチーフが解説として加わります。また、第1楽章のアレグロのテーマとアダージョのオーボエのメロディーも聞こえます。クラリネットがそれらに生意気な反応を示します。低弦楽器は、この反応をフーガの主題に変え、非常にリズミカルなベートーヴェン風のフーガを構築することで反応します。休止後、弦楽器に陽気な第 2 主題が現れます。また休止後、金管楽器がフーガの主題の拡張版 (スローダウン版) のアイデアを叫び、弦楽器は興奮して渦巻きます。

しかし、もっと重要なことが起こります。影の中から、予想外のト長調の明るい光線が飛び出します。それは、交響曲の冒頭で聞いたコラールの断片の完成のように思える、素晴らしいコラールの主題です。弦楽器と木管楽器は、熱狂的な驚きをもってそれを迎えます。今度は、ビオラがそれを新しいフーガの主題に変えます。やがて、ドラムロールとともに、下降する最初のフーガの主題が加わり、二重のフーガになります。

再現部では、陽気な主題の美しいバージョンが戻ってきて、雰囲気を落ち着かせます。しかし、その後、終わりへのドライブが始まります。 3 度のフォルテの爆発で、第 1 楽章のアレグロの力強い上向きのテーマが、対位法的な熱狂の中でフィナーレのメインテーマと合流します。しかし、ブルックナーは巧みに後退して、より大きなクライマックスを構築します。ついにクライマックスがやってくると、それは純粋なアドレナリンのラッシュです。コラールのテーマの壮大な終結部は、交響曲文学全体の中でも最も本能的にスリリングな結末の 1 つとなります。

—Janet E. Bedell

Symphony No. 5 in B-flat Major

Born in rural Upper Austria to a family of sturdy peasant origins, Anton Bruckner was the latest bloomer of all the major composers. His early life was devoted to teaching and service as organist in a series of local churches, chiefly the great Baroque monastery of St. Florian. He became a formidable virtuoso on this instrument, mesmerizing listeners with his inspired improvisations. With great reluctance, he left his provincial sanctuary for Vienna in 1868 at the mature age of 44. There he wrote his last eight symphonies while building a legend at the Vienna Conservatory as an eccentric but beloved teacher of composition and counterpoint. Naive and socially insecure, he never lost his rural style, dressing in unfashionably baggy suits and speaking with a rustic Upper Austrian accent.

So devout a Catholic was Bruckner that students recalled his interrupting classes to kneel in prayer at the sound of the Angelus bell from nearby St. Stephen’s Cathedral. Conductor Walter Damrosch aptly expressed the dichotomy between the modesty of the man and the grandeur of his music: “To me it has always seemed one of the inscrutable mysteries that Bruckner—while retaining all his life the simplicity of peasant life, speech, and customs—should have had within him a musical genius so extraordinary as to enable him to write music of such indescribable warmth, nobility, and eloquence.”

By February 1875, when he began writing the Fifth Symphony, Bruckner was deeply unhappy that he had come to Vienna. He wrote to a friend: “My life has lost all joy and enthusiasm—and all for nothing. How I wish I could go back to my old post!” Although he had written three symphonies in Vienna, there was little interest in performing them. He was established at the Vienna Conservatory, but his rustic manners had recently lost him a job as piano tutor at a seminary for women teachers, and he was very short of money. The powerful critic Eduard Hanslick had already begun his public persecution of Bruckner and his music. Not surprisingly, he began composing the Fifth with the melancholy theme for oboe that opens the Adagio second movement.

Sadly, Bruckner never heard a proper performance of the Fifth—only a read-through for two pianos in 1887, more than a decade after he had finished the work. Its first orchestral performance did not come until 1894, and then in a heavily rewritten version by his misguided disciple Franz Schalk—which Bruckner, mercifully, was too ill to attend. Nevertheless, even the humble Bruckner knew he had written something extraordinary and called its Finale his “contrapuntal masterpiece.” Having written the symphony in a little over a year from 1875 to 1876, he only edited it lightly two years later and never subjected it to the second thoughts that marred many of his other symphonies. It was the culmination of his symphonic achievement up to that time and pointed the way to his remarkable last three symphonies. With the Fifth, Bruckner scholar Robert Simpson says, “Bruckner [had] now reached his full stature.”

Bruckner’s Musical Style

To enter into the world of a Bruckner symphony—and especially into the splendor of the 80-minute-long Fifth—listeners must readjust their 21st-century internal clocks. Inspired by Wagner’s tremendous expansion of the operatic form, Bruckner conceived his symphonic movements on a very broad scale. Even when his tempos are not actually slow, his music still seems leisurely. Bruckner themes are very long, built cumulatively from many elements. His harmonic strategies are even more protracted, and the home key becomes a distant goal approached by a very circuitous route.

Actually, Bruckner’s model for the Fifth is less Wagner than Beethoven’s Ninth Symphony. Bruckner has been unfairly accused of writing for immense, swollen orchestras in the manner of Wagner or Mahler. In fact, he was a master of achieving monumental effects from moderate orchestral means, and astonishingly, his orchestra for the Fifth matches Brahms’s symphonic forces. Bruckner’s orchestral sound is unique and extraordinarily effective. Like the great organist he was, he juxtaposed contrasting blocks of wind, brass, or string sounds much as an organist moves to different manuals with new stop combinations. His strategy for building his immense climaxes was to fall continually short of the summit and build again to achieve truly Olympian heights.

Just as we allow our pulse to slow when we enter a cathedral, so must we turn off our phones and surrender ourselves to a world beyond time as we listen to this composer. In the words of Simpson, this composer’s art has “a special appeal in our time to our urgent need for calm and sanity, for a deep stability in the world, whatever our beliefs, religious or other.”

A Closer Listen

Before beginning his symphonic career, Bruckner studied diligently for six years with the Viennese master of composition and counterpoint Simon Sechter; in fact, he succeeded Sechter in teaching these subjects at the Vienna Conservatory. His Fifth Symphony shows his contrapuntal mastery—the art of interweaving many independent instrumental lines—at its zenith. All the movements are enriched by lavish contrapuntal activity, and the Finale tops them all with two fugues, the second of them a double fugue on two subjects.

This is the only symphony Bruckner begins with a formal slow introduction, which, in Simpson’s words, “spreads its influence over the whole symphony, tonally and thematically.” A very hushed pizzicato idea in low strings, suggesting the key of B-flat, stalks in the background, over which the upper strings float poignantly dissonant suspensions. A sudden silence and a fierce upward motive explodes from the brass in the distant key of G-flat major. Another silence, and we hear a fragment of a noble brass chorale in A major. These brass elements reprise and conclude with a fuller presentation of the chorale, now on D and closing magnificently with the echo effect of a great sound decaying in a cathedral. As Michael Steinberg comments, the drama of this mighty movement will be the torturous search for the home key of B-flat major, so destabilized in this introduction.

That D is revealed to be D minor—the symphony’s other most important key—as the main Allegro finally gets underway with a quietly insistent theme in the violas and cellos that incorporates an upward flip. After this is developed, we hear the second theme: a melancholy, strangely unsettled melody sung by the first violins in a low register over a plucked accompaniment, all of which seems inspired by the music that opened the movement. A serene third theme in the flutes over an undulating counterpoint of strings and horn leads to two large but short-lived climaxes in the brass-dominated orchestra, and then the music subsides into the development section.

Here, the slow introduction’s music re-emerges: the pizzicato steps with horns taking over the string suspensions, the brief explosion of brass. The Allegro’s upward-flipping first theme reappears and receives an elaborate contrapuntal development, made more exciting by Bruckner’s use of quicker imitative entrances (a technique known as stretto). Late in the development, the introduction’s chorale theme makes a magnificent reappearance. The arrival of the fortissimo recapitulation in B-flat major is an electrifying homecoming. In the closing moments, the successful conquest of that key is celebrated with the full orchestra tolling like cathedral bells.

The superb Adagio in D minor is worthy of Bruckner’s fame throughout the German-speaking countries as the Adagio-Komponist. Beginning once again over a pizzicato pattern, it introduces the first of two major themes Bruckner will develop: the plaintive oboe theme that was his first inspiration for the Fifth. Notice the sighing falling-seventh intervals in this melody; Bruckner will make powerful use of them throughout. The effect here is rhythmically fascinating: While the oboe theme is in two beats, the pizzicato accompaniment is in three.

Sung by the violins on their dark-colored G string, the warmly consoling, richly harmonized second theme is one of the most beautiful Bruckner—or anyone—ever wrote and rises to a magnificent open-hearted climax. Both of these themes alternate with more elaborate contrapuntal developments. In the final return of the oboe theme, Bruckner transforms the falling-sevenths motive into a vast tolling motion, but then surprises us with a very subdued ending.

The Scherzo is linked to the Adagio by its key, D minor, and its adoption of the triplet pizzicato pattern, now sped up and bowed, as an ostinato background. In Simpson’s words: “This is one of Bruckner’s most gigantic and fantastic scherzos: A formidable inhuman power is directly faced with heedless gaiety.” The Scherzo also contains a gentler Ländler-style theme for contrast. Bruckner builds this into a full sonata form with a fairly elaborate development section. The trio section—in B-flat major and featuring two beats rather than three—is a bucolic oasis with a naive theme and nostalgic coloring from the horns. The Scherzo then repeats in full.

The Finale is one of Bruckner’s grandest achievements. In Peter Laki’s words, “Its vast architecture fuses a monumental sonata form with elements of fugue.” Like the finale of Beethoven’s Ninth, it begins with a review of past themes: The first movement’s introductory pizzicato idea now gains a clarinet motive as commentary. We also hear the first movement’s Allegro theme and the oboe melody from the Adagio. The clarinet gives them a sassy response. The low strings react by turning this response into a fugue subject and building a highly rhythmic, Beethovenian fugue. A pause, and a cheerful second theme appears in the strings. Another pause, and the brasses shout out an idea that is an augmentation—a slowed-down version—of the fugue theme, as the strings swirl in excitement.

But something more important is coming. Out of the shadows bursts a brilliant ray of light in the unexpected key of G-flat major: a splendid chorale theme that seems the fulfillment of the chorale fragments we heard at the beginning of the symphony. The strings and woodwinds greet it with rapturous wonder. Now the violas turn it into a new fugue subject; eventually, with a drumroll, the first fugue theme with a downward leap joins in to make a double fugue.

The recapitulation brings back a lovely version of the cheerful theme to cool things down. But then the drive to the finish begins. With a triple-forte burst, the now mighty upward-flipping theme of the first movement’s Allegro joins the Finale’s main theme in contrapuntal enthusiasm. However, Bruckner artfully retreats to build for a greater climax. When it finally comes, it is a pure rush of adrenalin: a magnificent peroration on the chorale theme, setting up one of the most viscerally thrilling conclusions in the whole symphonic literature.

—Janet E. Bedell


by classicasobi

Comment

Mao Fujita at Carnegie / 真央 カーネギーリサイタル

Kentaro Ogasawara November 5, 2024

Mao came to Carnegie on Sunday afternoon. The first piece, Yashiro, felt like Mao himself. The high notes in the second half were just beautiful. I had the same feeling when Trifonov first came to Carnegie. I don't remember it well because it was so dazzling with Mao in front of me. Liszt was also great, but I think Yashiro was amazing. Laughter broke out in the second half of Mozart. Mao kept going. The sound was so clear, and my feeling, especially sight, was so clear that I could even see the stain on the wall at the back of the stage. I could hear snoring during Appassionata. The venue was so relaxed. Mao looked happy all the time. It's been a while since I felt the Carnegie's space.

My eyes were getting clear. I heard Mao's breathing. Mozart, Beethoven. This feeling is similar to when Pollini and Brendel play Mozart and Beethoven. They also sent energy to the keyboard with the same breathing. While listening to Beethoven, I wanted to hear Mao's Chopin. Chopin must have had an interest in Beethoven, just as Yashiro had in Scriabin at the time, and this was present in Mao's performance. I want to travel with Mao again in this place 40 years from now, with Mao's interests at that time. Thank you so much for coming to New York on Carnegie Sunday Afternoon.

Pollini performed Nono, and Stockhausen at Carnegie. Someday, we will be able to enjoy a time here that no one else knows about, gathering together the interests of Mao alone. How much will that enrich people's lives? For now, both the people around Mao have carefully considered their schedules, and I think I saw in an interview that Julia Fischer has decided to perform 150-160 times a year. Yesterday, I listened to Mitsuko Uchida. As expected, she was skilled in a way that cannot be compared to Mao. Everyone has a different approach, but after continuing to search, they end up in the same place. That is classical music. Very much appreciated in these chaotic times.

まおが日曜日午後のカーネギーにやってきた。一曲目のやしろはまおそのもの様に感じた。後半の高い音色がとにかく奇麗だった。同じ感覚はトリフォノフがカーネギーに初めてやってきたときにも感じた。とにかく目の前のまおがいてまぶしすぎてよく覚えていない。リストも素晴らしかったがやはりやしろがすばらしかったんだと思う。後半モーツアルトでは笑いがおこる。どんどん引き続けるまお。ずっと音が澄んでていて、ステージの奥の壁のしみの柄まで見えた。アパッショナータでいびき音も聴こえてきた。それくらい会場はリラックスしていた。終始まおは本当に楽しそうだった。久しぶりにカーネギーの空間を感じた。目もよくみえてくる。まおの息遣いが聴こえてくる。モーツアルト、ベートーベン。この感覚はポリーニやブレンデルが奏でるモーツアルトやベートーベン。彼らも同じ息遣いで鍵盤にエネルギーを送っていた。ベートーベン聴いているとき、まおのショパンが聴きたいとおもった。やしろさんが当時スクリャービンに抱いたようにショパンが抱いたであろうベートーベンの興味。まおの演奏には宿っていた。40年後のまおをまたこの場所でそのときのまおの興味と一緒に旅したいとおもう。カーネギー日曜の午後にニューヨークに来てくれて本当にありがとう。ポリーニはノーノやシュトックハウゼンもカーネギーでやった。いつかこの場所でだれも知らないまおだけの興味を集めた時間を楽しめる日がくるんだろう。それは人々の生活をどんなに豊かにするんだろうか。とりあえず取り巻きの方々もまおもスケジュールよく考えて、ユリアフィッシャーは年間の演奏回数を150-160?に決めてあるとインタビューで見た気がします。昨日、内田光子さんを聴いた。やっぱりまおとは比べられないうまさがあった。みんな、アプローチはちがうけど、探し続けた結果、同じところにたどり着く。それがクラシック。こういった混沌が続く時代には大変ありがたい。

1回目カーテン。前列レギュラー客。かつてホロビッツやルービンシュタインも聴いてきた方々もたってました。

Encores:

SCRIABIN Prelude in B-flat Major, Op. 11, No. 21

FELIX MENDELSSOHN Song Without Words in F-sharp Minor, Op. 67, No. 2

GLAZUNOV Etude in E Minor, Op. 31, No. 2

やっと、心が落ち着いてまおの演奏楽しめて来たら、おわってしまい、黄色いスーツケールで去っていきました。演奏家やイベントとしてではなく、クラシックファンとして彼の奏でるレパートリーをいつか満足するまで堪能してみたい。

Finally, when I could calm down and enjoy Mao's performance, it ended, and he left with his yellow suitcase. As a classical music fan, I want to enjoy his repertoire as much as possible someday.

11.10.2024

Mao Fujita, Piano

Program

A. YASHIRO Selections from Twenty-Four Preludes

SCRIABIN Fantasy in B Minor, Op. 28

LISZT "Sonetto del Petrarca No. 104" from Années de pèlerinage, deuxième année: Italie, No. 5

LISZT "Après une lecture du Dante" (Fantasia quasi sonata) from Années de pèlerinage, deuxième année: Italie, No. 7

MOZART "Ah vous dirai-je, maman"

BEETHOVEN Thirty-Two Variations on an Original Theme in C Minor, WoO 80

BEETHOVEN Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57, "Appassionata"

矢代秋雄は、パリで長期にわたる研究のための奨学金を獲得し、最終的には東京で教授職に就くなど、作曲家として広く評価されていました。彼の初期の作品の 1 つである 24 の前奏曲は、若き作曲家の幅広いレパートリーの知識と、たっぷりのユーモアを披露する作品です。スクリャービンの前奏曲の足跡をたどり、このサイクルの名目上の調性は 5 度圏を巡り、2 番目の前奏曲はすべて相対的短調です。3 番目の前奏曲は、スクリャービンをはじめ、複数の作曲家の作品を混ぜ合わせたもので、9 番目の前奏曲はリストのピアノ作品を現代風に皮肉ったパロディのようです。ヤシロは、17番目のプレリュードに、珍しい演奏記号「ペザンテ(重い)」を付け加え、戦間期のモダニズムと新古典主義の音の世界の過渡期を率直にパロディ化し、華麗なパッセージワークを抑制された平行和音と対比させています。最後に、最後のプレリュードは、ヤシロが現代芸術音楽に等しく興味を持っていることを最も明確に物語っています。これらのプレリュードは、第二次世界大戦末期の熱心なリスナーからの驚くべき音楽的アイデアのコレクションを提供します。


軍の官僚と小貴族の支援的な家族で育ったアレクサンダー・スクリャービンは、モスクワ音楽院に通い、同じような経歴を持つ教授陣の下で学びました。最終的に、彼は同じ学校に戻って教鞭をとり、そこでドラマチックなロ短調幻想曲を作曲しました。伝記作家や学術的解説では、この作品を過渡期の作品と表現する傾向がある。スクリャービンは、最初の2人の子供の誕生と、最初の2つの交響曲の大成功と、第3番と第4番のピアノソナタの和声語彙の間で、フルタイムで作曲に取り組めるようになったときにこの作品を完成させた。後者は、作曲技法の完全な転換とみなされている。

この幻想曲は、多くの点で、リストのピアノ独奏作品の顕著な特徴を土台に構築しようとするスクリャービンの関心を示している。タイトルにもかかわらず、スクリャービンは、地獄と叙情詩の2つの元のテーマの比較的一般的なリプライズのように最初は聞こえる1楽章のソナタ形式を提示し、その後、両方のテーマグループを統合する長いコーダに逃げ込む。スコアのリズムの正確さと、演奏者に要求されるスクリャービンの身体的な要求の複雑さは、演奏における視覚的なショーマンシップへの配慮も示しています。複数のパッセージでアクロバティックなジェスチャーが求められ、ピアニストの手は、楽器の音域全体にわたる長いスパンをカバーする途中で、しばしば素早く入れ替わり、絡み合います。これらの印象的な技巧の多くは、核となる主題の単純な変容の周りに劇的な装飾を加えることに大きく貢献しています。この根底にある形式的なコントロールこそがスクリャービンを際立たせ、幻想的なスペクタクルへの独特のアプローチを示しています。

フランツ・リストは、旅回りの演奏家としての生活からワイマールの常駐作曲家としての任命へと移行するにあたり、出版のためにいくつかの初期の作品を改訂しました。巡礼の年 (Années de pèlerinage) という全集は、旅慣れた名手としての彼の評判に頼り、一種の旅行記として、あるいは旅行者になる機会がないかもしれない顧客に対して、自宅に音楽のグランドツアーを購入できるという提案として機能した。リストは以前、人気曲の精巧なソロピアノ編曲を演奏して観客を魅了したが、この第 2 巻では、ラファエロの絵画やミケランジェロの彫刻など、複数の芸術形式を横断する有名なイタリアの文化的象徴に応えている。彼の出版社はまた、楽譜に主題の印刷物を添えて豪華に提供した。主題のコレクションは、音楽を直感的な表現のための最高の芸術形式として位置づけるというリストの一貫した関心と一致している。挑発的なタイトルは、これらの作品を音楽的翻訳として理解することと、他の芸術形式の標準的な試金石に対する音楽家の反応として理解することとの間の緊張関係をリスナーに検討するよう促す。

「ペトラルカのソネット第104番」『巡礼の年、2年目:イタリア』第5番より

このセットの5番目の作品「ペトラルカのソネット第104番」は、同じ作品の以前の出版を改訂したもので、それ自体がリストの同じソネットの以前の声楽設定から派生したものです。これらの改訂を知らないリスナーにとっても、リストの主たる歌詞テーマの扱い方は、歌の編曲を思い起こさせ、鍵盤の演劇と交互に、2つのアプローチを徐々に融合させています。ペトラルカのソネット「平和は見出せないが、戦争は起こさない」も、恋人の憧れを表現するために一連の矛盾を展開しており、音楽構造のテンプレートとしてすぐに使用できます。一方、巧みな余談は、ペトラルカの詩との出会いに対する即興的な応答のように聞こえる。

「旅する年、2年目:イタリア、第7号」より「ダンテの講義の後、幻想ソナタ風」(「ダンテの朗読の後、幻想だがソナタに近い」)は、1836年のヴィクトル・ユゴーの同名の詩に着想を得ており、それ自体がダンテ・アリギエーリの『神曲』の独特な解釈である。詩への応答を提示するという選択は、それ自体が確立された古典のライブ演奏への応答であり、リストとダンテの間に解釈のフィルター層を追加し、叙事詩を短い器楽音楽の範囲に凝縮するというアイデアに憤慨する批評家からリストを守る盾となる。同時に、この枠組みは、リストが自身の個人的な旅行記に記録したものの、より直接的な経験の感覚を提供する。彼の要求の厳しいスコアは、特に地獄への下降部分など、選択されたパッセージに対する印象派的な反応のように聞こえます。この作品のジャンルをファンタジア準ソナタとしてさらに思いついたことで、ユーゴーの悲運の恋人たちと楽園への「霧の道」の描写が響き渡る長い中間部を挿入するための修辞的なスペースが整えられました。

今日、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに関する最も人気のある物語は、彼を神童または完全に成熟した作曲家として描いていますが、彼は20代の頃にキャリアを築くことを目的とした多くの作品を作曲しました。モーツァルトは、おそらく、上達しつつあるアマチュア音楽家が十分に習得できる楽譜の市場を満たすために、「ああ、母よ」変奏曲 K. 265 を作曲しました。このような変奏曲集は、彼自身の生徒を指導するための教材にもなり、大規模な委嘱や公演の合間にもうひとつの大きな収入源となった。この作品は多くの点で商業的成功の条件を満たしている。原曲に付けられた最近の詩には「きらきら星」などがあるが、モーツァルトの環境では「ああ、あなたは」はポピュラー音楽であり、下品だが慣習的な歌詞が特徴だった。その後、彼はこの作品を、裕福な聴衆の間で流行していた簡素で「華やかな」スタイルに仕立てた。

彼の変奏曲(全部で12曲)も徐々に難度が増し、注意深く聴くと満足感が得られる。各変奏の仕掛けは少なくとも1つの他の変奏に反映されており、シリーズが進むにつれてそれらの相互関係の度合いが増すからである。最初の6つの変奏曲は双子のペアで登場し、4番目の変奏曲はすでに2番目の変奏曲からヒントを得ている。第 5 変奏の意外な半音階は、後に平行短調のより遅い第 8 変奏に再び現れ、第 7 変奏と第 10 変奏も双子のように似ており、やや対位法的で模倣的な隣の変奏と対照的です。最後の 2 変奏では、モーツァルトは以前の多くの展開を要約して、より自由な解釈の構成要素として作り直し、完全にオリジナルの鍵盤音楽でおなじみのパート譜により近いものにすることで、その仕事ぶりを見せています。

ルートヴィヒ ヴァン ベートーヴェンほど伝記的な注目を集める作曲家はほとんどいません。彼の生涯のあらゆる詳細を精査したいという衝動は、彼の作品の質、その永続的な人気、あるいは進行する難聴への興味以上のものから生じています。ベートーヴェンの生涯の終わり近くには、文化ジャーナリズムの人気が爆発的に高まり、解釈批評は、新しい音楽の演奏と出版のビジネスを取り巻く第 2 の産業全体に拡大しました。ベートーヴェンが徐々に公の場での演奏から遠ざかるにつれ、批評家や出版社は文学分析の新たなトレンドを利用し、マーケティングの強化策としてベートーヴェンの意図に関する心理学的解釈を発表した。初期の伝記作家たちも、独自の芸術的視点を独自のセールスポイントとして活用し、売り上げを伸ばすためにベートーヴェンの生涯に関する物語を彼の音楽作品と一致させた。この傾向は彼の死後さらに加速し、少なくとも部分的には、出版社が彼のあまり親しみやすい音楽的発明への関心を高めるためであった。

ピアノソナタ第23番ヘ短調作品57が最初に出版されたのと同じ年に、ベートーヴェンはハ短調の創作主題による32の変奏曲を作品番号として目立たせずに出版したが、これは急速に変化する出版環境において重要な選択であった。作品の規模は小さいものの、ベートーヴェンは、より単純なテーマの変奏曲に似ていると思われる珍しいテーマから、多くの素材を絞り出しています。彼は、これらの「余分な」装飾や細部を一つ一つ分解して、個々の変奏曲の素材を提供し、多くの場合、それらを指導原理としています。最後の拡張変奏曲を除いて、すべて元のテーマの骨組みに厳密に従っています。

市場の力によって、ベートーヴェンのピアノソナタ第23番ヘ短調の4手編曲版に「アパショナータ」という名称が事後的に付けられたものと思われる。この付記されたタイトルは、ベートーヴェンの自筆譜から発掘された鉛筆書きの「ラ・パショナータ」の印を変形したもので、初期の版には掲載されておらず、彼が並外れて感情的な作品を意図していたというイメージを漂わせている。その頃までに、音楽出版社はずっと前から、彼のピアノソナタを、アーティストの魂をのぞき見る並外れて表現力豊かな窓として総合的な評判に浸み込ませていた。このような編曲であれば、この作品ははるかに聴きやすくなっていただろう。なぜなら、外側の楽章には、慎重に測定されたソナタ形式のベートーヴェンのより難しい作品がいくつかあるからである。中間楽章は主題と変奏の連続で、その繰り返しが第4変奏と最後の変奏で第3楽章へと急速に移行する。

by classicasobi

Comment

Yarn/Wire: Challenge to Difference / ヤーン / ワイヤー 相違の挑戦

Kentaro Ogasawara October 31, 2024

Vivaldi's Spring, "Il cimento dell'armonia e dell'inventione" is an experiment in harmony and ingenuity. Yarn/Wire is a challenge of difference. They attempt to express themselves with various tools. Some tools used in daily life are also included. And they try to create a sensation that has never been felt before. This time, two people applied electric massagers touching a large drum. It was an experience that I had never experienced before. The performance was titled AUDITORY SCENES. Only the person there knows what kind of sensation it was. There were no familiar melodies or harmonies in classical music. You cannot hum along to them, but by seeing the tools used in daily life, you realize that they are right in front of you, like everyday life that passes by, even if you leave it alone, and that they become the driving force to discard ignorance. It is the flow of the Ganges. For those who are there and see it for the first time, it is a test of harmony and ideas. Yarn/Wire passes through the waves of the mind, and the thoughts that come to mind open up a new world. This breaks my shells and walls again, making my outlook more apparent. This is helpful as there are many concerts from November to December.

ヴィヴァルディの春、”Il cimento dell'armonia e dell'inventione”は和声と創意の試みだ。ヤーンワイヤーは相違の挑戦。様々な道具で表現を試みる。日常生活で使われている道具も出てきた。そして、感じたことがない感覚を生み出す試みだ。今回は2人でデンマを大きな太鼓にあてていた。全く味わったことがない体験だ。AUDITORY SCENESと題された公演。その場にいたらどんな感覚になるかはその人にしかわからない。クラシックでおなじみのメロディやハーモニーはないし口ずさんだりできないが、生活の中で使われる道具を目の当たりにすることで、それは放っておいても通り過ぎる日常の様に目の前にあるもので、それは無知を破棄する原動力になると気が付く。ガンジスの流れだ。その場にいて初めて見るものにとっては調和と発想の試練だ。ヤーン・ワイヤーは心の波と浮かんでくる考えを通り過ぎると、新たな世界が開けてくる。これでまた自分の殻や壁が壊れ、見通しが良くなったのた。11月から12月にかけてたくさんの演奏会があるので助かります。

AUDITORY SCENES: ERIC WUBBELS + CLARA IANNOTTA

NEW YORK, NY

THE Dimenna Center for Classical Music, CARY HALL

November 1, 2024, 8:00PM

Yarn/Wire presents commissions from two composers fascinated with the nature of sound production and perception. Eric Wubbels’ Diagrams of the Ear is premiered in a new, extended version and finds Wubbels “thinking about hearing, thinking about listening, thinking about the physiology and the neurology and the psychology of listening but then treating that very much with just a sense of curiosity.” Clara Iannotta’s glass and stone is a multimedia exploration of the distinct sonic properties of physical materials.

PROGRAM:

Eric Wubbels - Diagrams of the Ear (Auditory Scene Analysis IV) (2023/24) [WORLD PREMIERE]+

Clara Iannotta - glass and stone (2024) [US PREMIERE]*

TIME:SPANS 2024 Yarn/Wire Performs Animations (2023) by Peter Evans, US Premiere

by classicasobi

Comment

カンディラーリの祈り。彼女がこれまでに見たり聴いたりしてきた耳を感じた。

Candillari's Ear and Heart / カンディラーリの耳と心

Kentaro Ogasawara October 30, 2024

月曜日の夜、ダニエラ・カンディラーリが指揮するジュリアード音楽院のオーケストラの演奏を聴いた。1曲目、グラジナ・バチェヴィチの序曲。ポーランド系リトアニアの作曲家、ヴァイオリニストでルトスワフスキのバイオリン協奏曲を演奏したりしている方。1943年、ナチス占領下のポーランドで書かれた作品なのに、軽快で活力に溢れ学生オーケストラの楽しさを満喫する。2曲目、サミュエル・バーバーが1938年に学生のために書いたバイオリン協奏曲。バイオリニストはジュリアードの学生、ソフィア・ワーナー。音色が瑞々しく豊かでスケールが大きい。天才だった。3曲目はショスタコービチの交響曲10番。この曲はスターリンが死んでから完成されたといわれている。この3つは今よりずっと難しい時期にできた曲だが、カンディラーリの丁寧に曲の面白さを引き出す心と耳を感じた。特に肉を切られるような生々しい痛みが印象的だった。ショスタコービチはテンポがゆったりはじまってすばらしかった。完全に引き込まれた。カンディラーリは学生たちからいつ殺されるかわからない恐怖をどうやってひきだしたんだろうか。ティンパニも迷わずカーンと痛いくらい痛烈に響いた。最後のコンマスのソロも最高にサーカスティックだった。

Juilliard Orchestra, conducted by Daniela Candillari on Monday night, was filled with worm, dedicated, and fresh energy at Alice Tully Hall. The first piece was Grazina Bacewicz's Overture. She is a Polish-Lithuanian composer and violinist who has also performed Lutoslawski's Violin Concerto. It was written in 1943 in Poland under Nazi occupation, but they were so energetic and positive. The second one was Samuel Barber's Violin Concerto, written in 1938 and for students. The violinist was Sophia Werner, a Juilliard student. Her tone was so fresh and rich and had an impressive dynamic scale throughout the whole time. She was a genius. The third piece was Shostakovich's Symphony No. 10. It is said that this piece was completed after Stalin's death. These three pieces were written in a much more difficult time than now, but I felt Candillari's heart and ear carefully bringing out the pieces. I was especially impressed by the pain like my flesh cut. Shostakovich's performance started slowly enough, and I was utterly drawn in. How did Candillari bring out the fear from the students? The timpani also sounded unhesitant and painful. The concertmaster's solo at the end was also highly sarcastic.

演奏が終わった直後のソフィア。オイストラフのような演奏だった。

10.28.02024

Juilliard Orchestra

Daniela Candillari, Conductor

Sophia Werner, Violin

at Alice Tully Hall

Program

BACEWICZ Overture

BARBER Violin Concerto

SHOSTAKOVICH Symphony No. 10

by classicasobi

Comment

Yulian's Both Hands / ユリアンの両手

Kentaro Ogasawara October 23, 2024

ユリアンがニューヨークにやってきた。ユリアンナ・アヴデーエワ こんなに胸が熱く締め付けられる思いをしたのはコロナを患った時以来だ。苦しくて切なくて、胸が熱くなり、鼻水が止まらないし、涙で前も見えない。しかし、ユリアンの両手からリストが本当にあった夢のように駆け巡る。それは精巧にできたレゴのようだが、物語に富んでいてユリアンがピアノとリストを会話を楽しんでいるようでもある。ショパンは技術と繊細な心が時代を超越した作品を残し、ユリアンは今、ユリアン右とユリアン左でひとつのオーケストラのようなスケールだ。精巧で大胆。カジュアルでオーソドックス。ショパンとリストのプログラムを2面性を織り交ぜたユリアンのレンダリングは19世紀ロマン派の巨匠を今目の前に繰り広げていた。本当にすばらしいプログラム。ダンスに舟歌。そしてショパンのベートーベンのオマージュとポロネーズ。リストの雄弁なプロローグからのロ短調ソナタ。非常にはっきりと明確で存在するbの点がさまざまの方向に繰り広げられやがて元に戻る。最後はリストのヴェルディのリゴレット終幕の4重唱のアレンジ

4人の心情を描く

【公爵】
美しい愛の娘よ、
僕は君の魅力の奴隷だ、
君はたった一言で、
僕の痛みを慰めることが出来る。
ここへ来て感じて欲しい、僕の胸の
激しいときめきを。

【マッダレーナ】
ああ!心から笑っちゃう、
言うだけなら簡単なのよ、
あなたの冗談の価値を、
あたしは値踏みできるんだから。
あたしは慣れてるのよ、お兄さん、
こんな冗談には。

【ジルダ】
ああ、このように愛について
あの悪者が私に話すのを聞いたわ!
裏切られた不幸な心、
不安のために張り裂けないで。

【リゴレット】
(ジルダに)
お黙り、泣いても何にもならない・・・
奴の嘘はお前も分かっただろう。
お黙り、わしが気にするのは、
早急な復讐だ。
そう、準備されるだろう、不可避なのだ、
わしは奴に雷撃をくらわす。


束の間の人生を思った通り過ごせと言われたような気がする。

流石ユリアンは小説家のようなピアニストだが、鈴がコロコロなるようなコルラトゥーラの右に悪党マントバの雄弁で汚れた左手。ユリアンの両手から4人の心情を歌い上げる部分。

そこはまるで歌劇場だった。

まるでショパンの恋人、作家のジョルジュ・サンドがショパン後の未来を雄弁に語っているようなプログラム

Yulian came to New York. Yulianna Avdeeva, It's been since I had COVID that I've felt such a tightness in my heart. It was painful and sad, running my nose all the time, and I could not see in front of me because of the tears. But Liszt runs through Yulian's hands like a real dream. It's like an elaborate Lego but rich in stories, and Yulian enjoyed a conversation between the piano and Liszt. Chopin's technique and delicate heart left behind timeless works, and Yulian's hands are orchestra scale. Elaborate and bold. Casual and orthodox. Yulian's rendering, which interweaves the two sides of Chopin and Liszt's programs, unfolded the 19th-century Romantic master right in front of me. A truly wonderful program. Dance and Barcarolle. And Chopin's homage to Beethoven and Polonaise. The B minor sonata from Liszt's eloquent prologue. The very clear and distinct b unfolds in various directions and returns to the beginning. The encore piece was Liszt's arrangement of the quartet from the final act of Verdi's Rigoletto,

DUCA

Bella figlia dell'amore,

Schiavo son dei vezzi tuoi;

Con un detto sol tu puoi

Le mie pene consolar.

Vieni e senti del mio core

Il frequente palpitar.

MADDALENA

Ah! ah! rido ben di core,

Che tai baie costan poco

Quanto valga il vostro gioco,

Mel credete, so apprezzar.

Son avvezza, bel signore,

Ad un simile scherzar.

GILDA

Ah, così parlar d'amore

A me pur intame ho udito!

Infelice cor tradito,

Per angoscia non scoppiar.


4 different feelings form 2 hands.

It was like an opera house.


10.23.2024

Performers

Yulianna Avdeeva, Piano

Program

CHOPIN Three Mazurkas, Op. 59

CHOPIN Barcarolle in F-sharp Major, Op. 60

CHOPIN Prelude in C-sharp Minor, Op. 45

CHOPIN Scherzo No. 3 in C-sharp Minor

CHOPIN Andante spianato and Grande polonaise brillante, Op. 22

LISZT Bagatelle ohne Tonart

LISZT Unstern! Sinistre, disastro

LISZT Piano Sonata in B Minor

Encores:

CHOPIN Waltz in A-flat Major, Op. 42

LISZT Rigoletto, Concert Paraphrase for Piano

At Zankel Hall, Carnegie Hall


by classicasobi

Comment

At Pioneer Works, Earl Howard and ICE, The opening venue since 2016

Inspired Inspiration : ブルックリンの閃き合い

Kentaro Ogasawara September 8, 2024

おじさんは目が見えない。音の世界で生きている。裸足のおじさんは10人のミュージシャンと音のひらめきを楽しんでいた。前日のメールでおじさんを知り、ブルックリンにあるパイオニアワークスという会場にでかけた。レンガの建物の中は広い空間で、広々とした庭があった。おじさんの場所はステージに向かってセットされていて、10人のミュージシャンと向かい合って音の会話を繰り広げていた。おじさんのひらめきはステージの横にあるスピーカーから10人のひらめきと一緒に聴こえてくる。

彼らの閃き合いは、心に眠っている記憶や想像を呼び起こす走馬灯のような世界だ。でも活きがよく生活感に溢れている。ICEのメンバーたちは今の音の感覚を捉えて発信する卓越したグループだがとても身近に感じるし、私たちの生活の延長にその音がある。日常で目には見えない一瞬でも心をとらえては消えていく世界が自分の中にあった。

この日は他にもたくさん作品が披露されたが、リックさんの作品が面白かった。数人のミュージシャンがそれぞれ、プロローグと実際言葉で話し始める。話してる途中から、楽器で音を出し始める。

Wet Ink 2022-23 AIRs: Rick Burkhardt

だいたいこんな感じだ。最後は言葉が抜け、その先にあった音のかけらが空間にくっきりと表れて、まるで2024年のカンデンスキーのコンポジションシリーズのようだった。他にもいろんな作品が披露されたが、どれも捕らわれた心を体を解き放つ。知らない感覚に触れているようでとても身近だ。どれだけ現世が不自然に整えられた代物かを実感する。

Program

Fay Victor: SafeHarbor Shade for voice and bassoon

Isabel Lepanto Gleicher: Del Lago for open instrumentation

Ingrid Laubrock: Koans (selections) for voice and cello

Rick Burkhardt: Prologue for flute, percussion, violin, cello

Nicole Mitchell: Birdsongs for Equitable Togetherness for open instrumentation

(Intermission)

Earl Howard: Boson1 (2024, World Premiere) for electronic performer and ten musicians

今を音で捉える人々は未来を音で導く人たちだ。現世をかけ離れているようで、今を生きる人々には大変ありがたい。

大変ありがたい方々のリスト↓↓↓

International Contemporary Ensemble

Rick Burkhardt

Earl Howard

Pioneer Works

by classicasobi

Comment

Thomas Fichter, the festival’s executive and artistic director. Saturday, August 24, 2024 at Mary Flagler Cary Hall, DiMenna Center for Classical Music

Time Spans: Life of Music 音楽の命 ニューヨーク現代音楽フェス

Kentaro Ogasawara August 27, 2024

Olga Neuwirth Black Dwarf, 2023*

Yarn/Wire World Première, 22 October 2023, Donaueschinger Musiktage '23

I visited Timespans, the New York 21st Century Music Festival, twice. Both were very impressive, but the second one was on Saturday, August 23rd, and the city was so quiet, like the least crowded place in New York this summer. The curator, Thomas Fichter, was a member of Ensemble Modern. He has been performing and programming contemporary music since the 80s and selects all the programs for this two-week event. Here is some conversation from an NY Times article,

What is your aspiration for these new pieces?

This may be a unique situation for some artists with enough rehearsal time to create a substantial evening with these resources. So, I hope the pieces will have a life of their own afterward.

Even if I believe that these are going to be genuinely great evenings, you have to have the chance to fail., said Thomas Fichter, the festival’s executive and artistic director. NY Times Aug. 9, 2019 NY Times Aug. 9, 2019

Yarn/Wire performed Olga Neuwirth and Peter Eotvos on 8.23.2024. It was something I'd never had. Even if I watch the recording or video, I won't understand unless I experience it. Each person has their way of connecting it. That's how open it is to everyone. After all, we see and smile and then start to chat. That's how everyone was able to share their sense. This is the seed of what Fichter calls "a life of its own." The seeds of music are connected to the senses of people who go to concerts and transcend time, which is magnificent. Next year, the concert will be touring Montreal, Hesse, and Darmstadt.

ニューヨーク21世紀音楽祭、タイムスパンズに2度行った。いずれも大変感激したが2回目は8月23日土曜日の夜で、街はニューヨークでこの夏一番人が少ないと感じるくらい静かだった。キュレーターのトーマス フィヒターはアンサンブルモデルンのメンバーだった。80年代から現代音楽を演奏しプログラムを作っており、この2週間に及ぶイベントのプログラムは全て彼が選んでいる。2019年のタイムスの記事には、新しい作品の豊富を尋ねられ、「一部のアーティストにとって、これらのリソース(スタジオなど)を使って実際に充実した夜を演出するのに十分なリハーサル時間があるという、ユニークな状況かもしれません。ですから、私は、作品がその後独自の生命を吹き込まれることを心から願っています。」と答えた。その記事は、「そして、たとえ本当に素晴らしい夜になると信じていても、失敗する可能性は持たなければなりません。」とフィヒターの言葉でくくられている。

8月23日の公演はヤーン・ワイヤーがオルガ・ノイヴィルトとペーテル・エトヴェシュを演奏した。これまで見たどんな音の体験もしのぐもので、録音や動画ではわからないし、人それぞれ楽しみ方もちがう。そしてそれは万人に開かれていると感じた。終わって立ち上がると周りの人たちと目が合い笑みがこぼれ、話になる。そこにいた人たちそれぞれが思い思いの面白さを共有できる。これはフィヒターがいう”独自の生命”の種なのだ。そうやって演奏会に出かける人々によって新しい音楽の種は時を超えた人々の感覚と結びつく。壮大だ。来年はモントリオール、ヘッセン、ダルムシュタットを回るそうだ。

Yarn/Wire サイトはまさに80’sシティポップ。森高千里やオメガトライブが聴こえてきそうだが、ガチの現代曲グループ。いろいろなジャンルを連想はさせるが、プレイも表現も見事に時代を超えてくる。

Yarn/Wire performed Olga Neuwirth and Peter Eotvos on 8.23.2024.

Time Spans Festival 2024

Saturday, August 24, 2024

7:30 pm

Olga Neuwirth

Black Dwarf, 2023*

* US Premiere

Co-commissioned by Donaueschinger Musiktage and the Earle Brown Music Foundation Charitable Trust

Peter Evans

Animations, 2023*

* US Premiere

featuring Peter Evans, trumpet

Yarn/Wire

Laura Barger, piano

Julia Den Boer, piano

Russell Greenberg, percussion

Sae Hashimoto, percussion

https://van-magazine.com/mag/time-spans-festival-review/

https://timespans.org/

by classicasobi

Comment
← NewerOlder →

RESEARCH

Archive
  • 16th Century 1
  • 17th Century 3
  • 18th Century 1
  • 19th Century 2
  • 20th Century 8
  • Art 266
  • Artist 36
  • Composers 5
  • Contemporary 31
  • History 2
  • Interview 2
  • Literature 113
  • Music Pieces 6
  • Painting 5
  • Philosophy 1
  • Photography 5
  • Places 10
  • environment 2

INFLOW

Archive
  • Ambient/Contemporary 28
  • Architecture 1
  • Art 206
  • Artist 16
  • Classical 43
  • Dance 52
  • Design 4
  • Documentary 142
  • Economy 1
  • Environment 33
  • Fashion 44
  • Film 77
  • GAIA 1
  • Inspiration 71
  • Jazz 3
  • Knowledge/Info/management 1
  • Language 2
  • Literature 56
  • Music 1314
  • Philosophy 50
  • Photography 74
  • Pop/Rock 168
  • Techno/House 263
  • Travel 2
  • World music 4
  • audio 3
  • contemporary 6
  • notes 1
  • psychology 5

STORIES

Archive
  • May 2025 1
  • April 2025 1
  • March 2025 2
  • February 2025 1
  • January 2025 2
  • December 2024 1
  • November 2024 2
  • September 2024 1
  • August 2024 2
  • July 2024 2
  • June 2024 2
  • May 2024 1
  • April 2024 2
  • March 2024 3
  • February 2024 2
  • January 2024 5
  • December 2023 2
  • November 2023 2
  • October 2023 1
  • September 2023 3
  • August 2023 1
  • July 2023 4
  • June 2023 1
  • May 2023 3
  • April 2023 8
  • March 2023 13
  • February 2023 14

ClassicAsobi

Archive
  • June 2025 2
  • May 2025 2
  • April 2025 5
  • March 2025 7
  • February 2025 10
  • January 2025 3
  • December 2024 10
  • November 2024 2
  • October 2024 3
  • September 2024 1
  • August 2024 8
  • July 2024 13
  • April 2024 1
  • March 2024 2
  • January 2024 1
  • December 2023 9
  • November 2023 4
  • October 2023 2
  • September 2023 1
  • March 2023 6
  • February 2023 3
  • January 2023 1
  • October 2022 6
  • September 2022 3
  • August 2022 1
  • July 2022 6
  • May 2022 2
  • April 2022 1

Subscribe to Balse

Sign up with your email address to receive our bi-weekly newsletter.

We respect your privacy.

Thank you!